① 如何欣赏一幅油画作品
欣赏一幅油画作品应该从“构、内、形、色、光、笔、质”等几个方面来欣赏和鉴别。
(1)”构“也就是构图,当一幅油画作品进入观众眼帘的时候,首先看到的是一幅画的总体布局和构图。构图作为一种最重要的绘画形式语言之一,对作品的成败起到关键的作用。一幅作品构图要符合审美要求和哲学原理。在满足观众审美需求的同时,也传递着某种思想,欣赏者可以从不同的构图中得到平静、稳定、倾斜、压抑或惊喜之不同感受。
(2)”内“即内容,是一幅作品所要表达和传递的信息。这也是欣赏者和画家最直接交流的一条途径。按照画面刻画的是什么、刻画得逼真否、画中形象要传达什么寓意等,很容易就能体会到画家的喜怒哀乐。
(3)“形”就是主体物体的物理形状,写实主义作品尤其注重画面主体物体的形状造型。这是写实油画的基本功,也是比较难的一个环节。太多的画家绘画几十年,都没有能够掌握“形”的基本功。要成为一名优秀的画家,就要练好造型的基本功。
(4)“色”就是色彩。由于油画艺术作品的色彩极具丰富性,故被称为是“绘画中的交响乐。所以一幅好油画对色彩的运用,就像好一首好曲能引起观众的共鸣,它能把人带入一个神秘的境界—或典雅、或庄严、或压抑、或兴奋等。尤其印象派油画大师们更加关注画面色彩的变化。但所有的变化一定是科学客观的真实的变化,绝非有些画家凭自己的任意想象来作画,结果使得画面杂乱无章。
图8、法国印象派画家莫奈的《午餐》局部, 特点:注重丰富的暗部的色彩变化
(5)“光”就是光线,油画作品对光线的安排要求较高。一幅好的油画作品,其画面中的光线运用,一定有其独到之处。
(6)“笔”即 笔触。笔触述说着画家的情感和对美学偏好,并能敏锐地显现着不同时代审美趣味。油画家的艺术造诣正是体现在油画的笔触之中。这是一个长期的积累和修炼过程,不可能一蹶而就。
(7)”质”就是质感,也就是画面中物体的材质。相同颜色不同材质的物体在同一个画面中出现时,主要是靠物体的材质
② 如何欣赏一幅油画作品
想看懂一幅油画,最好先了解它的“门派”。比如说印象派,它注重的是光与影的交织,是让人看了心情愉悦的,并不一定写实;而达达主义,本身就是追求离经叛道、标新立异。再次,最好了解作者。众所周知,印象派被保守人士排斥的原因之一就是他们摒弃了透明画法而使用不透明的颜料堆砌。但雷诺阿作为印象派画家却仍使用透明画法,这就使他的作品有别于别的印象派画家的更加细腻。还有,最好了解创作背景,画家在不同时期的风格都是不同的。
③ 如何评价一幅好的油画作品,从那几方面入手!
评价油画无非就两方面,1内容,2形式。
内容上,考虑作者的动机、思想深度、情感深度
形式上,技术语言,形式的创新等。
有的作品传统技法却表现出新的思想情感,有的作品形式感强冲击力强却传达的传统保守思想或毫无内容。
评价油画要考虑很多因素。
我的区分是:
传统形式,保守思想情感的作品为四类作品(容易被大众接受)
新的形式的作品为三类作品(容易被年轻人接受成为流行)
传统形式,当代思想情感的作品为二类作品(容易被收藏家接受)
新的形式新的思想的作品为一类作品(不容易被接受)
判断那副作品有价值,就如股票,艺术修养、经验加上直觉。
画家的角度和观众的角度都要考虑。
④ 油画作品如何欣赏
如何欣赏一幅油画作品
近年,油画渐渐进入寻常百姓家。人们在装饰居所墙面时,常常会选用一些水彩画,中国画和油画。尤其是油画,更受人们青睐。
在我国,绘画市场大体分为三类:中国画,西洋画与民间绘画。中国画讲求气韵,意趣,笔墨,西洋画则不然。西洋画包括油画,木版,铜版,素描,水彩,水粉等画种。其中油画是表现力,实用性与装饰性最强的画种。
西洋油画被引进我国仅有三百多年,而广泛进入到人们的社会生活中,不过是上个世纪初叶的事。改革开放后,各种风格,流派的油画创作都有了一席之地。
油画创作就其题材划分,可分为主题画,风俗画,风景画,人物肖像画与静物画等。但不论何种题材,作品主要是依靠造型与色彩两大要素。也就是说,油画使用的是形,光,色这三大表现手段。
形,也就是形体。这就要求画家首先要具有造型能力,要有深厚的素描功底。没有很好的素描基础,要想画好油画,如同没有地基的高楼,是立不起来的。
光,也就是光效的表现。法国印象派兴起之后,引发了人们对光的研究与表现。画家对光的理解趋于了科学与理性。因而对光影的表现也就更加逼真生动。光与光影是烘托气氛的重要元素。这个道理只要看看戏剧舞台的灯光效果就不难理解了。
油画最重要的元素是色彩。色彩不同于调色板上的颜色。画家从来不会把调色板上的颜色,也就是工厂制造出来的颜料,原封不动地搬上画布的。这些颜色必须经画家精心地加以艺术化的调制,以求得色彩的柔和,逼真,色块与色块之间搭配的和谐统一。这就是人们通常所说的调子或色调。一幅油画的颜色不能是五颜六色的胡乱拼凑,也不能是纷繁庞杂,令人眼花缭乱的,而应该形成能体现出某种色彩倾向的,并且变化无端,微妙细腻的画面效果。
色调是油画的灵魂。没有调子,也就是说一幅油画如果没有形成一种基调,没有和谐统一且又富于变化的色块组合,那末,这幅油画可以说没有达到及格线。
除以上要求外,油画还讲究构图,笔触,节奏等等,这里就不细说了。
现代油画创作大致上分为两大类:抽象绘画和具象绘画。
所谓抽象油画,就是在画面的表现上抽掉了摹写自然物的形,代之以一种意念,意象的表现。这种绘画没有具体的自然界的形象,只有色块,线条,点面等等。读画者仅仅从这些色块的组合中引发联想与想象。如赵无极大师的作品就属于这一种。抽象绘画的艺术理论形形色色,但可用一句我国古人的话来概括,即" 大象无形 "。
通常,人们有一个误区,以为印象派,野兽派,未来派都叫抽象画。其实,这些艺术流派,不过是突破写实主义,古典主义的框架,并没有把形象抽取掉,至多只是把现实的形象加以现代化的表现,加以变形与夸张罢了。
当前,我国也出现了不少自诩为抽象派的画家,有些画家形成了一定风格,作品也有相当深度,但有些人可能缺乏素描基础,又没受过现实主义绘画的严格训练,误以为随便涂涂抹抹就是抽象画了。这样的作品含义不深,意趣不浓,既无装饰趣味,又没有刻意匠心,仅仅流于了形式。其实,它大大歪曲了抽象绘画的主旨。
在具象绘画中,除了全然写实的之外,有浓郁装饰趣味的,有变形的,或者介于抽象与具象之间的多种形式。
总之,如今是一个多元的时代,油画创作不论就内容或就表现形式来说,也是多种多样的。我们不能厚此薄彼,要让各种流派的作品在油画的百花园中,大放异彩。
⑤ 涨姿势|如何看懂艺术大师的一幅油画作品
西方绘画500年,那么多大师,为什么马奈如此受推崇?
马奈是 印象主义奠基人 ,他的大胆与革新,深深影响了莫奈、塞尚、雷诺阿、梵高等新兴画家,将绘画带入现代主义的道路上。
因为马奈,印象主义得以成为可能,德加、莫奈、雷诺阿等印象派大师都是马奈的粉丝,在印象派还没有正式名号的时候,他们就有一个绰号,叫 “马奈帮”。 这群粉丝经常去马奈的工作室转悠,学习他的艺术语言和个性表达,关注现实主题。
马奈是集古典油画语言的大成者,他的作品优雅、轻松、浪漫、潇洒,才华横溢。 同时,他受日本浮世绘版画的影响,吸取了东方平面的绘画性,将西欧油画语言从一直束缚于三维客观世界的描摹状态中,拽了出来, 让绘画更加像绘画本身。
爱德华•马奈 《吹笛少年》,1866
布上油画人物,160×98cm,巴黎奥赛博物馆藏
在印象派之前,主流的西欧油画是尽一切智慧琢磨怎样画得逼真、细腻、唯美,如同照片一样,如果画面中的水果有小鸟来啄,会以此炫耀。
但自马奈之后,画得逼真已经不再特别重要了。
在他影响之下的印象派们,都不再关注外部实物的真实,而是关注绘画的真实,探索绘画的光影、色彩等绘画语言本身,形成了现代主义为艺术而艺术的思想观念。
虽然马奈被莫奈等印象派们推崇为精神领袖,但他自己却从未承认过是印象派,印象派的所有展览,一个作品也没有送过,反倒是非常热衷于给法国官方的艺术沙龙投展,想在官方和学院派获得一席之地。
但是,马奈的艺术生涯,从一开始就进行着坚决的革命性对抗,他的艺术超前性自然无法被传统的学院派承认并接受。
其实,以马奈的绘画能力和艺术造诣,想要获得官方的认可,并非难事,只是, 马奈非要像一个任性的孩子,想要打破死气沉沉、风格单一的古典主义神坛 ,经常挑选一些有强烈刺激的现实主题。
比如,《草地上的午餐》,画面中是一裸体妓女和两位衣着整齐的绅士,表现的是当时郊区的红灯区,而且那个裸体女人竟那样毫不忌讳地盯着正在看画的人。这幅作品一经展出就激怒了大部分巴黎人,引来无数争议,落选官方艺术沙龙是自然的。
但是,马奈很快又找了一位妓女充当了奥林匹克女神的形象,画幅尺寸不小,可谓是精心创作,又拿去参展,当然还是落选。
就这样,马奈落选再投再落选,最后生病生命垂危之际,还在继续投稿,简直是 以一己之力,倔强地推动着整个时代的跨越,让人们看到希望之光 ,也许,这就是伟大的艺术家之所以伟大的地方。
终于,1882年,他的《福利·贝热尔的酒吧台》在法国艺术沙龙展出,并获得“荣誉勋章”。
而躺在病床上的马奈感慨了一句:“ 这一切都来得太晚了。 ” 次年4月,年仅51岁的马奈去世。
马奈的作品,轻松潇洒,才华横溢,没有刻意雕琢,如同画笔自然生发出来的形象,自然灵动,就好比我们熟悉的大诗仙李白的作品,看着就洒脱大气,让人叹服。
这次展览中看到他的原作, 面对马奈真迹,看着每一处洒脱笔触,我觉得,他就在我的眼前。
接下来,我想从艺术语言角度来分析下马奈的这幅《漫步》。
1. 用笔的解放与洒脱之美
喜欢马奈的人,一定很喜欢马奈笔触的轻松和洒脱自然。
油画是可以反复修改的,而这幅作品用笔基本是一次性的果断落笔,没有一丝一毫的犹豫和纠结,这样的笔触倒是和中国的写意山水画很像,直抒胸臆,一气呵成。
在西方油画里,这样用画笔来书写心中快感,开始注重笔触的个性化,是从马奈才开始的。
对比古典时期的油画,你会发现,大多数作品是看不见用笔痕迹的,画家会通过软笔衔接将笔触的痕迹消除掉,所以,你想通过用笔看出一个画家的性格,是比较困难的事情,你能看到的,只是他们高超的艺术技巧。
而《漫步》这幅作品,绿色的背景中,画笔节奏韵律感明显,重色表达风景的暗部,亮色表达风景的亮部。将大面积的风景底色铺开来,再用重色低音将风景的重色表达出来,已经不再描摹具体对象,而是表达对光影下风景的观念和认识。马奈在用笔上是根据自己心情的情绪起伏波动来任意摆笔的,不拘泥于物象,的确是洒脱。
2. 轮廓线的虚实之美
虚实变化是世界的细微之美,但这种细微之美,如果不用心感受,就会被忽略,或者只剩下一种刻板印象。
比如,我们看一个苹果,很多人会想当然觉得苹果的轮廓线是实实在在、清清楚楚的,但事实上,在光线、空气、时间、空间等周围的环境影响下,苹果的轮廓线呈现出来的视觉效果是模糊和清晰交替循环的,清楚,模糊,再清楚,再模糊,虚和实就这样循环变化着。
艺术家将这种对虚实变化的细微观察呈现在画面里,很快就会让画面生动自然起来。
以马奈这幅作品为例,为什么简单笔触就能让人物如此生动?如果我们仔细观察贵妇人身体的轮廓线,会发现有些地方处理得模糊,有些地方处理得清晰,模糊和清晰交替循环着。
这种虚实变化我称之为虚实相生,就像是有韵律的音乐节奏,它不是偶然形成的,是艺术家在细致观察之后,刻意营造出来的变化。
除了轮廓线有虚实变化,体积也同样有着虚实变化,这样画面整体将更加生动自然。
3. 造型生动的自信与舒适之美
谈到造型,很多人会把造型生动和素描基础混为一谈,好像造型上逼真得像照片一样准确的才好。
其实,真正生动的造型,不在于准确与否,而在于作者有没有带上自己的主观情绪和感受去观察对象,而且,这种观察的表达,要自信,要坚定。
我们会看到很多大师的作品,并没有计较形状和造型的准确与否,而是通过非常自信的情绪表达,带来画面的舒适自然。
马奈这幅作品中的贵妇人,如果我们仔细观察她的脸,无论是内侧脸还是外侧脸,从造型准确来说,都有些太宽了。但是,马奈没有刻意去校对准确,他自然肯定的用笔,形成了贵妇人圆润的贵气感。这种造型的自信才是画面看着舒适的根本原因。
4. 游刃有余的层次变化之美
看马奈的作品,总有一种酣畅淋漓的感觉,而这种感觉,来自于他对底色、中间色、亮色、暗部色控制的游刃有余。如果画面是音乐,中间色为中音,亮色为高音,暗部颜色为低音,那么马奈就是演奏视觉音乐的高手。
这幅画中,贵妇人的黑色礼服,占画幅面积很大,是画面中的大重音,但是,黑色中加了很多油,呈现出半透明的黑,露出了画布的米黄色,这个米黄色又成为了黑色礼服的小高音;贵妇人脸部的亮色是高音,手的黄色是中音;绿色背景是中间色,平铺的的绿色使得画面稳定,绿色中又有暗部和亮部在画面中跳动。这些色彩丰富的明暗变化,使得画面节奏主宾有序,韵律和谐,变化层次之多,真是让人百看不厌呀。
以上四点就是从绘画语言的角度来鉴赏马奈的《漫步》,如果你懂了这些油画语言,如果你对马奈有了更深刻的了解,再去看展,也许可以更深刻地感受到大师的艺术之美。
⑥ 不懂油画的人该如何欣赏油画
什么是油画。油画的前身其实是蛋彩画,后来经过一个画家的改良之后开始发扬光大,成为了主要画种之一,特别是在西洋画之中。而那个画家也因为他的伟大贡献被称作油画之父。油画是用植物油和颜料混合在一起在画布上作画的。油画的主要特点就是即使颜料干燥了,但那一幅画仍然能够保持光泽,并且色彩丰富鲜明。并且因为绘画时讲究由深到浅,所以画完之后通常会有一种立体感。想要欣赏油画,就要懂得油画的一些基本常识。
第二方面,艺术技巧。想要从这一方面对油画进行赏析,就要对油画的基础常识有着基本的了解。因为油画所使用的材料跟水墨画是不一样的,而这一点也是油画的特点,所以就可以从这一方面对油画进行赏析。画家如果能熟练使用各种技巧和工具,就能准确地表达出画家的意思。
⑦ 没有专业知识该如何欣赏油画艺术品
油画经过600多年的发展,现已成为遍布世界遍地开花影响很大受众很广的第一绘画画种。喜欢油画欣赏油画的人们是如此之多,但真正具备专业知识的人毕竟是很少的一部分。我说这话的意思是不具备专业知识的人一样可以欣赏油画艺术,至少可以欣赏大部分油画艺术。
之所以出现这种情况,一方面说明艺术具有超前性。梵高的作品为什么在他在世时不被认可,因为当时很多人看不懂他的画,直到几十年以后才被人们所理解欣赏和认可。现在西方当代油画也有这种情况。另一方面,也反映出东西方文化发展境遇和审美理念上的不同。
看不懂怎么办?如果愿意,可以查找专门的赏析文章帮助理解,毕加索、达利、蒙克、杜尚等大家的油画作品都有相关介绍文章,结合画作是可以让人“恍然大悟”的。再则就是对看不懂的不看也罢,可以选择自己看得懂的。我通常采取的就是后一种方法。
⑧ 如何欣赏油画作品
怎样欣赏风景油画,理解其中的意境
有一下几个步骤
1:了解作者,国籍,生平,年代,流派(很有用的,如果做研究的花)
2:了解这画幅画的原因,没有原因则了解这幅画画了什么。
3:了解是怎么画的,技法,材料,大小,风格。
4:了解历史上的批评家对它的评价,对作者的评价。
5:(最重要的一点)你对它的最直观的评价,不要因为它是大师的作品而犹豫,当今世界任何人都是艺术家。
本人是“观念艺术”的支持者,如有不对之处请多包涵
上大美院一生
如何欣赏油画
关于油画欣赏,对于非艺术学专业的人来说,是一个非常陌生的话题。现在画展比比皆是,几乎每个人都有机会去看那么几次展览,虽然作品的层次参差不齐,但是能够真正领略到个中品味的人我相信寥寥无几。其实不仅仅是油画,就是国画对于大部分国人来说真正的去鉴赏也是非常困难的,当然有着良好的文化传承的所谓世家子弟除外。作为一个相对专业的油画工作者,我就用最通俗的语言给大家聊聊油画的欣赏。 欣赏展览要考虑到展出作品的创作时代。如果是较为早期的西方作品,因为年代的久远,其色彩难免会有一定程度的蜕变,往往其原来的绚丽色彩会发灰,这样,在欣赏过程中主要是看画面的气氛,是宁静、舒畅、旷达、苍茫;还是犹豫、热情、焦躁或者澎湃的 *** 。另外还可以从画面的布局、笔触上来领略,例如构图的饱满与画面稀疏的构成,笔触的雄浑与轻灵等,这不需要很长的时间来专门研究,不同风格的几位画家的作品放在一起,一看就知道了。 现代的艺术家展览。现在的很多艺术家急功近利,导致很多的展览简直都惨不忍睹。但其中也不乏有优秀的作品。如何去分辨作品的优劣的呢? 首先、画面的色彩。一般来讲在欣赏风景油画时,色彩的地位尤为重要,一幅好的风景画,它的整体色调一定时和谐的,或典雅、或幽静、或淡定、或浑厚、或庄严、或压抑、或 *** ……,它的色彩一定是成熟的,成熟的颜色并不是说画面是灰色的,而是说画面的色彩不会出现一点的不和谐,最通俗的说就是画面中绝大多说的颜色是经过调和的。当然这也不是绝对的,很多表现风格的绘画作品往往大胆使用纯色,但是这种风格的作品你只要站在画面前,静静地看上几分钟,一般就会体会到华中所蕴藏的内涵,如果你体会不到,那就转身走开——即使别人说这幅画再好,你可以说:“我不喜欢。” 其次、画面的构图。中国画讲究“疏可跑马、密不透风”,油画也是一样,如果一幅画很精到,但处处都是东西,密密匝匝,或者是什么都没有,一马平川,那么这样的作品不懂也不是坏事。当然,构图并不是这么简单的,有很多讲究,三角、多边、黄金分割、对称均衡什么的,你不是一个职业画家,这一切都不用管,这要你觉得这幅画不疏不密、不偏不倚,画中事物的位置摆的或者长得是地方,让你看起来就觉得舒服,那你不妨再深一步的去了解这幅作品。 再次、画面的内容。不管艺术家选的是什么东西作为主体,都必须在画面上表现出来。好的艺术作品无论是表现的美丽的还是丑陋的事物,首先他必须有表现的欲望,才能赋予画面中物体的生命力。在油画的欣赏过程中,如果这幅画面中的物体(包括人物)能够让你产生共鸣,让你能够有所感动(这感动是好是坏不论),那么你可以慢慢的观察,你会在画面中发现很多有趣的东西,甚至会让你迷恋。但如果你看到这画面的事物无动于衷,那么你完全可以远离这幅作品。
油画、国画如何鉴赏?
不论哪种画,只要是表现在平面上的艺术品,包括摄影,一般来说,快速入门的检验方法可从美术的原理出发,下面谈一下个人经验。
对于国画和油画,第一,看构图。整幅画面的构图是否突出主体、背景是否干净、主 *** 置是否恰当,构图是否平稳,还有造型是否准确。
第二,看明暗关系。也就是黑白灰,或者说光线的关系。整幅作品的黑白灰关系是否明确,是否能够形成整体感,还是看起来很散,黑白灰不明显,会造成画面灰暗,或者找不到光源,没有立体感。
第三,看色彩关系。所谓色彩关系,无非就是色彩是否有冷暖对比,是否在画面上表现出了环境色、固有色和自然色,简单的理解,可以理解成色彩的丰富程度。当然,色彩不可过,太过丰富,没了章法,就显得乱了。
其次,看一张画的透视关系,近实远虚、近大远小,是否做到了。
对于国画,还要着重看线条和水墨,线条是否暗含劲道、如行云般流畅,水墨是否恰到好处,晕染得当,国画讲究对水分的把握,水墨中水分过多,则晕染过量,水分不足,则晕不开。
上述的掌握了,接下来便是看画的更深层次的东西了,包括画面质感的体现,不管是油画还是国画,看笔触,是否能很好的体现各种质感,比如皮肤、山石、水果、瀑布等,还有人物表情、姿态、动物奔跑、翱翔的神韵是否栩栩如生。
总之,要想品鉴一幅作品,那么你可以不会画,但你的眼界一定要高,你一定要看过大量的作品,包括世界名作、包括拙劣的作品,好的坏的你看的多了,自然就能分辨了。
我刚才讲的东西是形成理论的,你不可生搬硬套,那样太过于教条。希望你能充分理解,或许等你成为品鉴名家的时候,只要一眼,凭感觉就能判断一张画了,呵呵。
如何欣赏油画
近年,油画渐渐进入寻常百姓家。人们在装饰居所墙面时,常常会选用一些水彩画,中国画和油画。尤其是油画,更受人们青睐。
在我国,绘画市场大体分为三类:中国画,西洋画与民间绘画。
中国画讲求气韵,意趣,笔墨,西洋画则不然。
西洋画包括油画,木版,铜版,素描,水彩,水粉等画种。其中油画是表现力,实用性与装饰性最强的画种。
西洋油画被引进我国仅有三百多年,而广泛进入到人们的社会生活中,不过是上个世纪初叶的事。改革开放后,各种风格,流派的油画创作都有了一席之地。
油画创作就其题材划分,可分为主题画,风俗画,风景画,人物肖像画与静物画等。但不论何种题材,作品主要是依靠造型与色彩两大要素。也就是说,油画使用的是形,光,色这三大表现手段。
形,也就是形体。这就要求画家首先要具有造型能力,要有深厚的素描功底。没有很好的素描基础,要想画好油画,如同没有地基的高楼,是立不起来的。
光,也就是光效的表现。法国印象派兴起之后,引发了人们对光的研究与表现。画家对光的理解趋于了科学与理性。因而对光影的表现也就更加逼真生动。光与光影是烘托气氛的重要元素。这个道理只要看看戏剧舞台的灯光效果就不难理解了。贰 油画最重要的元素是色彩。色彩不同于调色板上的颜色。画家从来不会把调色板上的颜色,也就是工厂制造出来的颜料,原封不动地搬上画布的。这些颜色必须经画家精心地加以艺术化的调制,以求得色彩的柔和,逼真,色块与色块之间搭配的和谐统一。这就是人们通常所说的调子或色调。一幅油画的颜色不能是五颜六色的胡乱拼凑,也不能是纷繁庞杂,令人眼花缭乱的,而应该形成能体现出某种色彩倾向的,并且变化无端,微妙细腻的画面效果。
色调是油画的灵魂。没有调子,也就是说一幅油画如果没有形成一种基调,没有和谐统一且又富于变化的色块组合,那末,这幅油画可以说没有达到及格线。除以上要求外,油画还讲究构图,笔触,节奏等等,这里就不细说了。
如何欣赏一幅油画作品
鉴赏和写作是两件不同的事情。鉴赏可以不输出成型的观点,可以停留在感受的阶段,但写作则需要成型的论点,而且要有独到之处才有写的意义,如果只是千篇一律的抒情和别人观点的重复,就不具有写的价值。
艺术鉴赏有多种层次,基本可以分为感性层次,理性层次。前者是先于后者的,但通持续性长于后者。感性层次的鉴赏通常与情感和感官关系更密切,通常指一幅作品给观众带来的情感心理感受,比如愉快,悲伤,温柔,刚强,活拨等等。理性层面则相对复杂,需要切合观众的历史文化知识体系,结合自己的知识背景去理解作品的深层含义,比如思想性、社会性、政治性、哲学性等等。如果要做到到位的鉴赏,需要具备系统的背景知识和理论知识,不能瞎看。具体到一幅油画作品,需要知道作者,国别,时代背景,风格流派,师承关系,作品内容所涉及到的人物、事件、以及作品中图像志相关的象征意味,隐喻,还有关于作品创作本身的知识,比如技法材料甚至作品的收藏修复史,另外如果要做到高水平的赏鉴,还需要尽可能多地了解前人对该作品和画家的评价,这样有助于准确定位和发现自己的理论创新。是有很多文章可做的。
论文写作则要看文章规格和字数要求。
如果是严肃地写评论,首先必须要做文献综述的工作,即尽量广泛地蒐集既有的关于该作品及画家的评论着作和论文,阅读后进行论点归纳,并综述前人的论点。在文献综述之后即可以展开自己的评论。综述部分要做到尽量全面但不冗长繁复。自己论述部分要做到有理有据,行文要有条理,合逻辑,尽量避免滥情,做到评论作品而不是吹捧作品。
基本步骤就是如此,并不复杂,但需要你自己对自己的学识先做一次清晰的梳理。
毕加索油画如何欣赏?
毕加索出生在西班牙,自小由其身为美术老师的父亲教授画画。可是,到了十几岁,他父亲就发现没什么可以教这位天才少年了。然后到了巴塞罗那,然后去了巴黎。回来一直留在巴黎。尤其是西班牙被右派佛朗哥 *** 控制以后。毕加索自认为是左派。毕加索确实是为少年天才画家。这也可能是他人生最大的遗憾,因为他从来没在儿童的时期画过儿童画。毕加索的古典画派的画工毋庸置疑,十几岁的他已经就表现出天才成熟的技法。这也为他后来奇怪的画法奠定了基础,而且没有人会看到毕加索中期、后期某些看不懂的画质疑他的画功。画这幅画的时候,毕加索还没有“走花入魔”。画面里是几个 *** 。在毕加索17、8岁的时候,他去了一趟“红灯区”,匆匆、惶恐地走过,并没有看清、也没太敢多看那些 *** ,只是一些零星的片段。7年之后,鸡回忆起当时的情景,一切都已模糊,片段也已拼凑不起来。他凭着记忆,把当时零星的片段尽量拼凑起来,就成了眼前的这副模样。这种画法区别于传统画法。传统油画,是一个人或者一些人老老实实地呆在那里,让画家一点点的画,而本作品,是毕加索凭记忆图画7年前的一些零星的场景。这也成为他后期化作的基础。这幅画已经相当走火入魔了。但是,特点很明确,所以选择这一副。他的画法的特点,就是,把眼前的具体事物似乎像用一个刀子一块块割裂开,然后在以某种他自身的逻辑拼凑起来。所以,毕加索一直否认他画的是抽象画。因为他的画虽然确实很多人看不出他画的是什么,但他确实画的是具体的事物,而不是抽象的概念。打个比喻,就好像现在的拼图游戏一样。古典画家,是把拼图正确地拼凑在一起。而毕加索,是以他自己的某种逻辑,甚至是移动的视线(古典画派是模特和画家固定,视线也固定),不同的角度的把事物拼凑起来。有的时候,拼凑的确实太凌乱,一般人看不懂。这是他得第一 *** 子,俄罗斯舞蹈演员。
如何欣赏一幅油画,与欣赏相片的区别是什么
从技法来说,欣赏油画主要看它的构图,色彩搭配,细节描绘等等。
从精神层面来说,需要感受画面中作者的思想感情,作画风格等。
当然,这些与摄影作品都是有共同之处的,相片有的,油画都可以做到,但是,绘画与摄影照片最大的区别是,两个字:笔触。即使是超写实主义画法,画面中也存在万千笔触,从笔触就可以看出一位画家功力如何,这也是油画的魅力所在。
油画作品如何落款
在画作右下角或左下角落款,一般注明油画的名称,作者,时间。
油画简介:油画(an oil painting;a painting in oils)是以用快干性的植物油(亚麻仁油、罂粟油、核桃油等)调和颜料,在画布亚麻布,纸板或木板上进行制作的一个画种。作画时使用的稀释剂为挥发性的松节油和干性的亚麻仁油等。画面所附着的颜料有较强的硬度,当画面干燥后,能长期保持光泽。凭借颜料的遮盖力和透明性能较充分地表现描绘对象,色彩丰富,立体质感强。油画是西洋画的主要画种之一。
什么是抽象派的油画,怎么欣赏?
泛指二十世纪想脱离“模仿自然”的绘画风格而言,包含多种流派,并非某一个派别的名称。
抽象绘画是以直觉和想象力为创作的出发点,排斥任何具有象征性、文学性、说明性的表现手法,仅将造形和色彩加以综合、组织在画面上。
抽象绘画的发展趋势,大致可分为:﹝一﹞几何抽象﹝或称冷的抽象﹞。这是以塞尚的理论为出发点,经立体主义、构成主义、新造形主义....,而发展出来。其特色为带有几何学的倾向。这个画派可以蒙德里安(Mondrian)为代表。﹝二﹞抒情抽象﹝或称热的抽象﹞。这是以高更的艺术理念为出发点,经野兽派、表现主义发展出来,带有浪漫的倾向。这个画派可以康丁斯基﹝Kandinsky﹞为代表。
⑨ 你认为一幅油画的好坏该从哪几个方面去评估
油画以其形象直观色彩明艳又易保存等特点受到越来越多人们的喜爱。如何评估一幅油画的“好”与“坏”,是一个综合性的问题,严格地讲,也是一门“大学问”。
我不是油画鉴赏家,只能在这里谈点个人粗浅的看法。
一,一般来讲,衡量一幅油坏的好坏,首先要看油画的“品相”。就好像两个人谈对象第一次见面,最注重的就是对方的相貌身材,第一印象至关重要。看画也是如此。首先要看这幅画是否明快、干净、完整、亮爽,给人以美感。
画中,古希腊神话中的爱神美神维纳斯侧身躺卧在露天的景像中,沉静、安宁、柔美、俏丽。看上去她睡的很香,仿佛在做着一个甜美的梦。远方的蓝天、白云、山丘、树木、房屋,近处的绿地草坪,和沉睡中的维纳斯和谐地融为一体,构成一幅人与自然“人景合一”的美丽图景。
法国十九世纪画家莫迪里安尼的油画以“构思精巧,动作夸张,色彩艳丽,表达强烈”而独具特色。他的代表画作《侧卧的裸女》,2015年在美国纽约佳士德拍卖会上拍出1.74亿美元(人民币10.5亿元),并当场被人买下收藏。
⑩ 如何品评油画艺术作品的格调美
格调,即某一事物或物品的定格、基调、品位的意思。格调通常是指艺术作品在形式和内容上表现出的品位和层次。所谓人有人格,文有文格,画有画格,就是这样的意思。人们习惯把那些既有好的表现形式又有积极向上正能量主题内容的艺术作品称之为格调高雅、格调清新、格调健康、格调美;而把那些徒具艺术形式主题思想空乏或形式内容平庸乏善可陈的艺术作品称之为格调不高、没有格调、格调低俗等。
一般来讲,凡是优秀的作品,大都具有品位高雅健康向上的格调美的特征,能给欣赏者带来心灵的启迪精神的愉悦情感的共鸣和美的享受。
还有英囯画家卢西安-弗洛伊德的《救济金的保管员》,画中女主人形象贪婪、慵懒、肥硕、奇丑,被认为是西方油画史上刻画的最丑的人物形象。但是画家正是通过这种丑陋的外在表现来揭示一个深刻的引人深思的立意主题,即有些人的灵魂和人性的丑恶。所以虽然从画面上看这幅画很丑,但是它的立意创意是美的,格调是高的,这也是这幅画能成为世界名画的重要原因之一。
三,从油画艺术作品的表现形式上来品评它的格调美
油画是造型与色彩的艺术,人们喜欢油画的一个重要原因就是因为它的造型优美色彩斑斓。很多经典的油画作品正是通过它造型与色彩的表现形式来体现出它的格调美的。
比如拉斐尔的《圣母子》、波提切利的《春》、乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》、鲁本斯的《土与水》、伦勃朗的《杜普博士的解剖课》、詹姆斯的《音乐课》、德拉克罗瓦的《自由引导人民》、布格罗的《春天的来临》、莫奈的《睡莲》、梵高的《向日葵》等等。
四,从油画艺术作品的色彩色调上来品评它的格调美
以雷诺阿的《大浴女》为例。“浴女”是西方艺术家乐于表现的一个题材,很多油画大师如维加、安格尔、杰罗姆、库尔贝、布格罗、德加、塞尚、格维德等都创作过表现“浴女”题材的油画作品。雷诺阿的《大浴女》与众不同。在这组系列油画中,雷诺阿成功塑造了一群丰腴的青春女子的靓丽形象。她们丰姿绰约、柔润秀美、充满活力、阳光俊朗,而雷诺阿这幅作品的成功很大程度上得益于他对画中色彩色调的运用和把握,通过艳丽多彩澄澈明亮的色彩,烘托出丰腴女人婀娜多姿的美好形象和清新优雅的格调。
德加的《梳妆》,描绘的是一位少女沐浴后梳理发辫的情形,没有背景和绚丽色彩,只以灰、白、黑三种色调,呈现出一种宁静、平淡、真实、朴拙的氛围和格调美的特征。
五,从油画艺术作品的人物动作表情上来品评它的格调美
达芬奇的《蒙娜丽莎》享有西方第一名画之誉。这幅画最大的亮点也是它的趣味中心就是画中蒙娜丽莎的微笑。这微笑中包含着女性共有的温柔妩媚,也包含着画中女主人的雍容高贵,还带有一些令人猜测的神秘感,不仅展现出人物的风采神韵和气质,而且体现出美丽而优雅的格调。
安格尔的《泉》被誉为西方人体油画艺术的巅峰之作。作为一幅正面全身呈站立姿态的人体油画,创作中稍有不当就会流于平庸甚至低俗。画家安格尔经过长期思考打磨,将人物的表情神态姿势动作等,处理的恰如其分恰到好处,特别是人物清澈的目光单一的表情透露出无邪的神韵,产生净化读者心灵的效果。这幅画成功塑造出一位纯净、典雅、庄重、美丽的青春少女形象,给人以至真至纯至美的艺术享受。