导航:首页 > 艺术中心 > 摄影艺术装置多少钱

摄影艺术装置多少钱

发布时间:2023-02-14 04:08:07

① 录像艺术——录像与录像装置的区别

录像艺术是一种简单的定义为“以影像或声音为制作素材的媒体艺术”,它的名称是为了突出最早实现记录的媒介——录像带,以区别于用底片拍摄然后放映的实验影像。这一带有历史感的介质让我们对它既陌生也不陌生,相同的是我们今天人人都在进行影音录制——通过手机或照相机等设备;不同的是存储介质和信号转换方式的改变,技术的更迭自然对作品形态有极大的影响,而出于作品保存和版权等原因,早期录像作品我们看到的机会并不多。

录影:一般指专业机构进行有导演控制的节目制作拍摄。用光学或电磁等方法把图像记录下来。亦指记录下来的图像。许多艺术家用录影当成表现技术和方法加以运用,来表达他们的艺术创造意念。许多观念艺术、装置艺术、身体艺术、地景艺术等艺家,都曾藉视频艺术传达他们的作品给观众。

录像装置:录像艺术是一种简单的定义为“以影像或声音为制作素材的媒体艺术”,它的名称是为了突出最早实现记录的媒介——录像带,以区别于用底片拍摄然后放映的实验影像。这一带有历史感的介质让我们对它既陌生也不陌生,相同的是我们今天人人都在进行影音录制——通过手机或照相机等设备;不同的是存储介质和信号转换方式的改变,技术的更迭自然对作品形态有极大的影响。

我较喜欢的一位录像艺术家是托尼·奥斯勒他的艺术创想真的让人难以预料,形式多样,让人感到眼前一亮,让众多人喜欢接受。

托尼·奥斯勒的人像常常处在非常难受的境地,他们有时被压在沙发底下、椅子腿上、弹簧垫子下,有时突然出现在打开的衣箱中,有时又被吊在天花板上,甚至被插在一个黑暗的角落里,伤心的表情难以言表。这些人像虽然是由各种纤维做成的,但看上去十分真实,栩栩如生。小型的投影仪赋予了他们生动的面颊,来回转动的眼睛似乎在寻找着谁,与此同时,扩音器里还传出他们是低沉的抱怨、声嘶力竭的求救,或是垂死前的低吟。自1992年以来,托尼·奥斯勒将他的人像投影与舞台布景般的环境整合在一起,创立了品牌化的个人风格。

托尼·奥斯勒的艺术让人们从视觉、听觉、触觉等方面感受到了虚拟的存在,神经大受刺激。他的艺术是高新技术与艺术结合的成功范例。

同样还有很多优秀的录像艺术家如克里斯蒂安.马克雷、张培力、白南准、 比尔·维奥拉等等

中国录像艺术之父——张培力

② 新手0基础学摄影需要多少钱

根据2020年1月份的市场价格,学习摄影价格在5000~15000元之间。

拿培训班来说,不同学校的价格不同,相同学校不同的课程也是不同的。一般情况下需要知道自己想学习哪方面的技能,主要想提高哪方面的成绩,从而去选择课程。

摄影班的价格普遍都比较高,如果用手机学会比较便宜,如果是用专业的摄影机,学费会更贵,基本在几千到几万左右,如果是非常有名的老师,就需要更高的费用了。

(2)摄影艺术装置多少钱扩展阅读:

摄影技巧

一、使用三角架,拍摄时必须将相机安装在一个三角架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体,并且注意不要引入不必要的阴影。

二、调焦轨,虽然它不是拍摄时的必备品,但是调焦轨却是一个很好的辅助装置可以帮助你拍摄出好的特写镜头,调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动,能够精确的控制相机的位置和画面的景深。

三、使用快门线,即使已经将相机安装到了三角支架上,但是如果在按快门的时候不小心,仍然有可能使相机产生晃动,所以为了避免这种情况的发生,建议最好还是使用快门线。

③ 装置艺术是什么

装置艺术始于60年代,也称为“环境艺术”。作为一种艺术,它与六七十年代的“波普艺术”、“极少主义”,“观念艺术”等有联系。在短短几十年中,装置艺术已经成为当代艺术中的时髦,许多画家、雕塑家都给自己新添了“装置艺术家”的头衔。在西方已经有专门的装置艺术美术馆,例如英国伦敦的装置艺术博物馆,美国旧金山的卡帕街装置艺术中心由1983年的一栋楼发展到2000年的四栋楼。纽约新兴的当代艺术中心PS1几乎就是一个装置艺术展览馆,在它的庭院中,修筑了露天装置艺术的专用隔间。美术院校也开始开设装置艺术课程。在英国,哈德斯费尔得大学已经设有专门的装置艺术学士学位。在西方当代美术馆的展览中,装置艺术也占据了相当重要的位置。以美国圣地亚哥当代艺术博物馆为例,在1969年至1996年期间,就举办了67次装置艺术展览。近年在美国美术院校毕业的硕士生很多人都成了装置艺术家。例如,美国缅因美术学院2000年10个硕士生的毕业展,有9个是装置作品。

美国艺术批评家安东尼·强森(Anthony Janson)对后现代主义时期装置艺术如此引人注目是这样解释的,“按照解构主义艺术家的观点,世界就是‘文本’(text),装置艺术可以被看做是这种观念的完美宣示,但装置的意象,就连创作它的艺术家也无法完全把握,因此,‘读者’能自由地根据自己的理解,进行解读。装置艺术家创造一个另外的世界,它是一个自我的宇宙,既陌生,又似曾相识。观众不得不自己寻找走出这微缩的宇宙的途径。装置所创造的新奇的环境,引发观众的记忆,产生以记忆形式出现的经验,观众借助于自己的理解,又进一步强化这种经验。其结果是,‘文本’的写作,得到了观众的帮助。就装置本身而言,它们仅仅是容器而已,它们能容纳任何‘作者’和‘读者’希望放入的内容。因此,装置艺术可以作为最顺手的媒介,用来表达社会的、政治的或者个人的内容。”。另一位评论家麦克(Michael Kimmelman)则指出,装置艺术在当代兴起,与它的文献记录功能有关。它在这方面的潜能,远远超过绘画、雕塑和摄影等艺术形式。此外,装置艺术的兴起,也可以看作是对“极少主义”美术的反动。如果说“极少主义”几至虚无的直接和简单在一定程度上反映了后工业社会对速度、效率的崇拜,那么,装置艺术的多多益善,则迫使观众放慢节奏。因此,装置艺术似乎满足了繁忙的当代人的生理需要和心理平衡。由于装置艺术中众多的艺术门类,以及众多实物的非逻辑,非再现的陈列,它们之间的张力构成了无穷大的观念的“排列组合”关系。同时,装置艺术还充分反映变化中的世界,因为装置艺术中静止的物品并不是绝对静止的,它们所存在的空间环境和社会处于永恒的运动中,因此它们本身的意义也在不断变化。

后现代社会的另一特征是摒弃极端,拥抱兼容。地球村的逐渐形成,意识形态的对立被经济合作所取代。折衷、含糊成为国际的主调。在瞬息万恋的时代,就像未来主义艺术家在他们的宣言中所说的,“试图使用逻辑来精微准确地解释一切,来解释其因果关系,是一种愚蠢的想法。因为我们周围的现实,互为牵连的事物向我们劈头袭来,它们契合在一起,混合在一起,混沌无序。”装置艺术正是这样一个说不清的世界--杂乱的实物,令人目不暇接的录像,昏乱怪异的声响,玄言断句,雕塑加绘画。这体现西方当代人迷茫而又无可奈何,不得不以自我为中心,放弃传统宗教,在神秘中寻求对不可知的答案。装置艺术解读的不确定性暗示这种神秘,承认人类的认知是相对的,而无法逾越的不可知才是绝对的。作者的一个美国同事,一位倍受尊重的美术教授,做过好些装置,前几年就突然辞职,跑到尼泊尔落发为僧,当了喇嘛教和尚。也许做装置走火入魔,步入更高境界的“不可知”世界去了。

在艺术上,装置是对传统艺术分类的挑战。每个时期的艺术分类是特定的社会和历史状态的产物。19世纪,美术家们试图用各种方式对艺术进行分类,有的以主体的感觉器官如视觉器官或听觉器官来分类;有的把艺术分为空间艺术或时间艺术,有的把艺术分类成再现艺术或非再现艺术。这种探索艺术分类新方式的努力,首先说明在18世纪法国美术学家阿贝·马托的分类原则上所建立的艺术分类已不能系统地界定日趋纷繁复杂的艺术现象。人们在不断从新的角度深究艺术的本质和各种艺术门类之间的关系,正像朱狄在《当代西方美学》中所指出,现当代艺术“粉碎了每一种艺术已往所具有的,为多数人所认可的那种传统尺度和界标。这一变化首先带来的是们不再像过去那样,在传统标准的意义上对各种艺术进行分类,而不得不去重新研究各门艺术的特征究竟发生了什么变化,继续进行对某一种艺术形式的独特本质进行研究,或在此基础上转入对构成各种艺术的最共同的本质加以研究。”装置艺术自由使用各门类艺术手段,表明人类表达思想观念的艺术方式是无法用机械的分类来界定的。由于现代艺术表现手段和材料的令人眼花缭乱的变化,依靠不断更新艺术分类原则,把规律化强加给无规律变化的艺术现象,不但无助于我们认识日日更新的艺术,到头来只会弄得人们无所适从。不受限制地综合使用多门类的艺术形式,是现代艺术追求表现广度,深度和强度的必然产物。

在展览和收藏方面,装置艺术藐视美术博物馆的权威。很多装置艺术最初都是在“非正式”的展览场所,即不是博物馆也不是画廊的地方展出。例如旧金山的卡帕街装置艺术中心就是由分散的一栋栋经过翻修的民房组成。在西方,博物馆的艺术基本上是中产阶级的艺术。没有受过高等教育的广大劳动阶层,去美术馆画廊的微乎其微。由于装置艺术把展览的场所搬到室外,移进翻修过的民居、废弃的厂房、简陋的仓库,以“平民化”的面目出现,实际上具有艺术普及的意味,把艺术带给那些几乎不进画廊、美术博物馆的劳动人民。同时,装置艺术还反对美术博物馆用象牙之塔把艺术与生活隔离。它不仅“平民化”,还直接进入生活。有的室外装置以声响雕塑组合的形式出现,有的建成奇异的园林,有的又像梦幻世界的建筑,有的则用来装饰大楼外墙,真正成为人们可观可游,可坐可卧的生活环境。但是装置艺术进入市民的生活环境,往往不是出于乌托邦式的艺术理想,而是经济原因。很多美国城市都有公共环境艺术基金,这些基金是装置艺术家的重要赞助资金来源之一。

装置艺术一般以下特征:
1.装置艺术首先是一个能使观众置身其中的、三度空间的“环境”,这种“环境”包括室内和室外,但主要是室内。
2.装置艺术是艺术家根据特定展览地点的室内外的地点、空间特地设计和创作的艺术整体。
3.就像在一个电影场里不能同时放映两部电影一样,装置的整体性要求相应独立的空间,在视觉、听觉等方面,不受其它作品的影响和干扰。
4.观众介入和参与是装置艺术不可分割的一部分。装置艺术是人们生活经验的延伸。
5.装置艺术创造的环境,是用来包容观众、促使甚至迫使观众在界定的空间内由被动观赏转换成主动感受,这种感受要求观众除了积极思维和肢体介入外,还要使用它所有的感官:包括视觉、听觉、触觉、嗅觉,甚至味觉。
6.装置艺术不受艺术门类的限制,它自由地综合使用绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧、诗歌、散文、电影、电视、录音、录像、摄影、诗歌等任何能够使用的手段。可以说装置艺术是一种开放的艺术手段。
7.为了激活观众,有时是为了扰乱观众的习惯性思维,那些刺激感官的因素往往经过夸张、强化或异化。
8.一般说来,装置艺术供短期展览,不是供收藏的艺术。
9.装置艺术是可变的艺术。艺术家既可以在展览期间改变组合,也可在异地展览时,增减或重新组合。
自然,装置艺术本身也在变化,例如,当代装置艺术不再是对传统的博物馆展览的一种反叛,相反,已经成为博物馆的宠儿。最初以反对博物馆永久收藏为其宗旨的“环境艺术”(也就是装置艺术),也被“招安”,进入博物馆的永久收藏藏品名单。再以美国圣地亚哥当代艺术博物馆为例,在它举办的67次装置艺术展览中,有58件被博物馆收购,成为永久收藏品。

④ 搭建人物像摄影棚需要什么器材多少钱

学习人像摄影-摄影棚设备

2008年05月29日 星期四 下午 02:27 由于户外的光源并不是唾手可得,光量也不可能尽如人愿,因此,依靠外景来拍摄婚纱照与艺术照,那是非常不方便的。这样,可以经由人力掌握的摄影棚也就应运而生了,而且显得特别重要。

在摄影棚里,光源操控、背景设计以及道具运用等,都极为方便与实用。摄影时最重要的采光问题能在摄影棚内得到完全满意的控制。因此摄影棚的运用与操作技术,实为专业摄影师无可取代的专业技能。

摄影棚硬件设备的规划,首先应以摄影器材能“运动”自如为原则;其次需具备三大器材,其一为灯光器材,其二为背景器材,其三为道具器材。以下就其特性作一简述。

(1)灯光器材:

灯光设备是采光时不可取代的唯一器材。如果说相机与底片是拍照的主要设备,则灯光是摄影棚产生影像的最主要器材。一切光与影皆需依靠这一器材来生成。

(2)背景器材:

如果说灯光是摄影棚产生影像最主要的器材,则背景可算是灯光发挥功能的舞台。要想拍出内涵丰富的照片,背景的衬托是不可缺少的。而室内摄影棚的背景可以预先设计好各种理想的造型与图样,所以摄影工作可以既快速又方便地完成。

依其设计的形式,背景可以分为以绘画方式画于大布幔上的平面式布景和以真实景物来设计形成的立体式实景两类。前者适用于一般需特写而背景可忽略的人像摄影类型,后者则适用于中景以及比较讲究真实意境的照片类型。当然也有此两类相混合或利用科技组合以及幻灯投影等影像合成方法来制作的背景……然而目前最实用与传统的背景形式,仍是上述两类。

(3)道具器材:

道具具有绿叶衬红花的功能,虽然不是最主要的器材,却可以使主题因道具的衬托而显得更生动真实。适当地利用道具衬托,可以拍出更具意义的照片,只是道具与人像造型的意义有相同之处,那就是不宜过于繁琐与造假,否则不仅会失去画面的意义,更会产生喧宾夺主的负面影响。

(4)其他设备:

摄影棚除了上述三大器材的规划设计之外,如果空间与理想允许的话,还可以规划仪容整理区、快速更衣区及各类独特景观区等多功能式的空间设计。当然,这是在摄影器材能充分运用以及三大器材完整规划之后,始能开发的理想区域。一般摄影师可依自己的运作习惯,设计更适合自己风格的完美的摄影棚。

(一)摄影棚的灯光器材

人像摄影棚的灯光器材,一般可以分为瞬间光式的闪光灯类和连续光式的石英灯类两种。闪光灯类的闪灯是摄影棚最基本、最常用的设备,属于常态性的拍摄时使用。其光源一闪即逝,底片可在瞬间便感光完成,故又称为“瞬间光”。主题打光时的明暗情形,可借闪灯内部设置的模拟灯来直接观看。拍照操控颇为便捷,色温为5400K左右正常色调,是摄影棚内最基本的设备。

连续光式的石英灯类光源,用于希望能有暖调色彩,或是喜欢慢速细致感光的拍摄。其光源属于连续性发光体,所以与闪光灯类的光源相反,可以以慢速感光的方式来得到较为细致的色彩。只是此类型灯光的电量消耗较大、容易发热,色温亦呈3200K的暖黄色调。由于是连续性发光,所以是电影等动态影片拍摄时的最主要光源。若想得到正常的色彩还原,可将数码相机的色温设置与光源色温一致—— 3200K。

摄影棚的灯光器材,无论是闪光灯,或是石英灯,其打光方式皆非单灯打光法。一般摄影为了使照片画面的明暗光比能完美起见,摄影棚皆采用复灯打光,所以需规划多盏以上的灯光来组合,效果较为完美。各灯所负责的功能及所打出的效果,可参见下列简明一览表。

摄影棚复灯打光组合时,其各灯之名称与功能简明一览表

1.主灯—— 主光,将主题最亮的部位打亮,是摄影时最主要的光源。
2.辅灯—— 补光,主题暗部补光之用,在控制光比时调节光比强弱的辅助光源。
3.背景灯—— 背景光,属效果光之一,打亮背景区域,否则主题与背景缺少光域与层次 感,而且会产生背景阴影。
4.发灯——发光,属效果光之一,使头发与深色背景分离,背景是浅色系时不适用。
5.聚光效果灯——背景光、主题光,制造强光特效,如果插上特制形状的插片,可得到不同形状的光影效果,经常用在制造背景光影时。
6.其他效果灯——效果光,其他亦有使主题轮廓凸显的“背面光”等效果灯,使用技巧与功能视摄影师的需求而定。

在打光时,为了改善各灯光的光质与色彩,如直射光改变成散射光,或改成光束集中的聚光等光质,可以使用灯光的附属设备,例如利用反光伞、无影罩;四叶遮板等设备来改变不同的光质。其重点设备及功能如下所述。

(1)反光伞:将反光伞装置于灯光前,利用此伞的反打功能,将裸灯(无任何遮蔽物的灯)转变为跳灯(有反射物的灯),这种形式的打光法,使光质变成散射光的性质,从而得到较柔和的光质。常装于辅灯或主灯上。其材质有银色或白色的,但以白色较为常用,光质较柔和。

(2)无影罩:无影罩是最简便而直接的散射光转换装置。其作用是将一半透光的白布制成灯罩,直接套于灯头,直射光经过这块布罩,便扩散为散射光的光质,操作简便,是摄影棚最重要且普遍使用的改变光质的设备。常用于主灯或辅灯上,其尺寸有大有小,可依摄影师的拍摄目的选购。

(3)尖嘴罩:是与无影罩功能相反的装置,这种类似猪嘴巴的漏斗形圆筒,装设于灯头前时,会将裸灯的光更集中地导引于投光处,形成聚光的状态,是发灯聚光效果最常用的导光设备。

(4)四叶遮板:此为多功能用的配备。其外形为一个由四个活动遮片组合而成的罩子,可以依叶片所开的大小孔径而得到大范围或者是小范围的照明,是改变照明范围的最佳创作设备。还可以利用其插孔插上任何色片,而得到色彩改变的色光。操作简便迅速,是很重要的多功能设备,常用于背景灯的变化。

(二)摄影棚的背景器材

背景是人像摄影的主要舞台,更是在创作的过程中改变照片阶调或者是制造场景景象的最快速的设备,因此是摄影棚的三大器材之一。

我们在摄影棚设备概论中,已了解到背景器材依其设计的形式,可以分为以绘画方式绘制于大布幔上的平面式布景和以真实景物来设计形成的立体式实景两类。前者较简易而且可以快速换景,是一般摄影棚最常见最基本的设备。而后者则适用于讲究真实意义的照片类型,例如欧式家饰类实景,或者是中国宫廷式的实景等。

下列摄影棚的背景器材简明一览表,勾出了此两类背景经常用到的内容以及适用的照片类型。在一些不适合出外景的情形下,亦有一种以幻灯片来投射于大银幕前,用作同步合成影像摄影的设备,称为背景投影机。此种设备只要更换一块幻灯片,即可快速地改变背景内容,在外景摄影尚未完全普及以前,曾风行过一阵子。只是如果打光技巧不娴熟的话,经常会在人像的周围形成黑边。而且人像与背景的连接有不太自然的缺点,所以在今日盛行外景摄影的时代,这种设备已逐渐被淘汰了。

除了上述传统的背景项目之外,其实任何东西都可以用来当作背景素材,只要创作意义与技巧运用得当,任何背景素材都是值得用来创作的背景材料。

摄影棚的背景器材简明一览表

平面式布景:
白色、素色调背景,适合高阶调类照片,要求清新活泼、富有年轻明朗气息的照片
黑色、暗色调背景,适合低阶调类照片,要求成熟稳重、富有典雅庄重感觉的照片
油画、喷绘背景,适合油画处理类型照片及介于上述两类间的中阶调照片
风景、欧式宫廷背景,适合传统室内棚常用的背景,深受一般人之喜爱
几何图形、花卉背景,适合富有现代艺术感及抽象派感觉的照片
手染布浪漫背景,适合爱好浪漫及其他风格感的照片
立体式布景:
欧式客厅实景,喜爱欧式风格的类似实景照片,有居家气派感
宫廷罗马柱实景,喜爱欧式古典宫廷与建筑风格的类似实景照片
回旋气派楼梯实景,喜爱室内华丽气派的类似实景照片
中国式梁柱实景,民族复古风格的中国式类似实景照片
台湾怀旧古屠实景,怀旧年代风格的台湾式类似实景照片
中国古典床椅实景,古装浪漫风格的中国式类似实景照片
自然采光窗户实景,自然光摄影、富有浪漫气氛风格的照片
(5)色片等其他配件:色片即为能改变灯光颜色的有色透明片,其材质为塑胶材料,摄影师可依自己的喜爱而更换。另外还有描图纸等减光材料,可参考各材料厂商的说明书,并依创作者的摄影内容来充分利用,达成采光设计不同的效果。

四、外景摄影的拍摄技法

外景摄影的照片,是所有摄影作品中,风格最为清新自然,而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境,所以,无论是业余或者是专业的摄影师,都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。

在各种拍摄技法中,何以外景摄影的拍摄技法最容易学习,却也是最难精深的呢?这是因为,每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到,不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件,所以学习起来自然是毫不费事的。

但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作,自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片,都是差不多的调子,人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得,拍照简易;但若想要得到张张完全满意的采光模式,则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使,我们只能尽量利用平时所学的知识,多去运用与掌握采光技术,以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下,要想拍出超越常人的佳作来,自然是不容易的。户外摄影易学难精,其道理便在于此。

另外,在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照,那当然是简易可得的。但若想要有过人之处,拍出卓越的摄影作品,则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以,摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物,以合乎自己理想中的境界,这比在室内摄影棚中拍照更费周折。

外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精,但是只要能循序渐进地把握住学习要领,在学会了以往的基础摄影学后,再进一步从构图入门、从采光奠基,进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入,则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法,事实上也并非难事。

在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后,就可根据此两大特性,来加以发挥与自我充实了,其具体的学习建议如下:

1.利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习,我们已经知道,户外摄影随处可拍,而且可拍出不错的照片,所以在有安全性的自然保障之下,只要懂得基本曝光摄影理论者,几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片,人人都可以放心而大胆地拍摄。

2.多挑战拍起来也较为困难的照片类型,例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时,需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力,但通过反复实践,可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。 一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈,则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次,这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以,摄影者累积了相当时日的拍摄经验后,应多向较难拍摄的类型挑战,以期达到摄影艺术更高的境界。

[行摄专题]摄影棚设备!新 点:795

12月名企热招职位

楼主:sllcx_2008 2007-07-05 01:28 引用 回复 编辑 投诉

在摄影棚里,光源操控、背景设计以及道具运用等,都极为方便与实用。摄影时最重要的采光问题能在摄影棚内得到完全满意的控制。因此摄影棚的运用与操作技术,实为专业摄影师无可取代的专业技能。
摄影棚硬件设备的规划,首先应以摄影器材能“运动”自如为原则;其次需具备三大器材,其一为灯光器材,其二为背景器材,其三为道具器材。以下就其特性作一简述。
(1)灯光器材:灯光设备是采光时不可取代的唯一器材。如果说相机与底片是拍照的主要设备,则灯光是摄影棚产生影像的最主要器材。一切光与影皆需依靠这一器材来生成。
(2)背景器材:如果说灯光是摄影棚产生影像最主要的器材,则背景可算是灯光发挥功能的舞台。要想拍出内涵丰富的照片,背景的衬托是不可缺少的。而室内摄影棚的背景可以预先设计好各种理想的造型与图样,所以摄影工作可以既快速又方便地完成。
依其设计的形式,背景可以分为以绘画方式画于大布幔上的平面式布景和以真实景物来设计形成的立体式实景两类。前者适用于一般需特写而背景可忽略的人像摄影类型,后者则适用于中景以及比较讲究真实意境的照片类型。当然也有此两类相混合或利用科技组合以及幻灯投影等影像合成方法来制作的背景……然而目前最实用与传统的背景形式,仍是上述两类。
(3)道具器材:道具具有绿叶衬红花的功能,虽然不是最主要的器材,却可以使主题因道具的衬托而显得更生动真实。适当地利用道具衬托,可以拍出更具意义的照片,只是道具与人像造型的意义有相同之处,那就是不宜过于繁琐与造假,否则不仅会失去画面的意义,更会产生喧宾夺主的负面影响。
(4)其他设备:摄影棚除了上述三大器材的规划设计之外,如果空间与理想允许的话,还可以规划仪容整理区、快速更衣区及各类独特景观区等多功能式的空间设计。当然,这是在摄影器材能充分运用以及三大器材完整规划之后,始能开发的理想区域。一般摄影师可依自己的运作习惯,设计更适合自己风格的完美的摄影棚。

(一)摄影棚的灯光器材
人像摄影棚的灯光器材,一般可以分为瞬间光式的闪光灯类和连续光式的石英灯类两种。闪光灯类的闪灯是摄影棚最基本、最常用的设备,属于常态性的拍摄时使用。其光源一闪即逝,底片可在瞬间便感光完成,故又称为“瞬间光”。主题打光时的明暗情形,可借闪灯内部设置的模拟灯来直接观看。拍照操控颇为便捷,色温为5400K左右正常色调,是摄影棚内最基本的设备。
连续光式的石英灯类光源,用于希望能有暖调色彩,或是喜欢慢速细致感光的拍摄。其光源属于连续性发光体,所以与闪光灯类的光源相反,可以以慢速感光的方式来得到较为细致的色彩。只是此类型灯光的电量消耗较大、容易发热,色温亦呈3200K的暖黄色调。由于是连续性发光,所以是电影等动态影片拍摄时的最主要光源。若想得到5400K的正常色温,可以用C12蓝色滤镜来矫正。
摄影棚的灯光器材,无论是闪光灯,或是石英灯,其打光方式皆非单灯打光法。一般摄影为了使照片画面的明暗光比能完美起见,摄影棚皆采用复灯打光,所以需规划多盏以上的灯光来组合,效果较为完美。各灯所负责的功能及所打出的效果,可参见下列简明一览表。

摄影棚复灯打光组合时,其各灯之名称与功能简明一览表

名称 打光 功能
1.主灯 主光 将主题最亮的部位打亮,是摄影时最主要的光源。
2.辅灯 补光主题暗部补光之用,在控制光比时调节光比强弱的辅助光源。
3.背景灯 背景光属效果光之一,打亮背景区域,否则主题与背景缺少光域与层次感,而且会产生背景阴影。
4.发灯 发光属效果光之一,使头发与深色背景分离,唯背景是浅色系时不适用。
5.聚光效果灯 背景光主题光制造强光特效,如果插上特制形状的插片,可得到不同形状的光影效果,经常用在制造背景光影时。
6.其他效果灯 效果光其他亦有使主题轮廓凸显的“背面光”等效果灯,使用技巧与功能视摄影师的需求而定。
在打光时,为了改善各灯光的光质与色彩,如直射光改变成散射光,或改成光束集中的聚光等光质,可以使用灯光的附属设备,例如利用反光伞、无影罩;四叶遮板等设备来改变不同的光质。其重点设备及功能如下所述。
(1)反光伞:将反光伞装置于灯光前,利用此伞的反打功能,将裸灯(无任何遮蔽物的灯)转变为跳灯(有反射物的灯),这种形式的打光法,使光质变成散射光的性质,从而得到较柔和的光质。常装于辅灯或主灯上。其材质有银色或白色的,但以白色较为常用,光质较柔和。
(2)无影罩:无影罩是最简便而直接的散射光转换装置。其作用是将一半透光的白布制成灯罩,直接套于灯头,直射光经过这块布罩,便扩散为散射光的光质,操作简便,是摄影棚最重要且普遍使用的改变光质的设备。常用于主灯或辅灯上,其尺寸有大有小,可依摄影师的拍摄目的选购。
(3)尖嘴罩:是与无影罩功能相反的装置,这种类似猪嘴巴的漏斗形圆筒,装设于灯头前时,会将裸灯的光更集中地导引于投光处,形成聚光的状态,是发灯聚光效果最常用的导光设备。
(4)四叶遮板:此为多功能用的配备。其外形为一个由四个活动遮片组合而成的罩子,可以依叶片所开的大小孔径而得到大范围或者是小范围的照明,是改变照明范围的最佳创作设备。还可以利用其插孔插上任何色片,而得到色彩改变的色光。操作简便迅速,是很重要的多功能设备,常用于背景灯的变化。
(5)色片等其他配件:色片即为能改变灯光颜色的有色透明片,其材质为塑胶材料,摄影师可依自己的喜爱而更换。另外还有描图纸等减光材料,可参考各材料厂商的说明书,并依创作者的摄影内容来充分利用,达成采光设计不同的效果。

二、摄影棚的背景器材
背景是人像摄影的主要舞台,更是在创作的过程中改变照片阶调或者是制造场景景象的最快速的设备,因此是摄影棚的三大器材之一。
我们在摄影棚设备概论中,已了解到背景器材依其设计的形式,可以分为以绘画方式绘制于大布幔上的平面式布景和以真实景物来设计形成的立体式实景两类。前者较简易而且可以快速换景,是一般摄影棚最常见最基本的设备。而后者则适用于讲究真实意义的照片类型,例如欧式家饰类实景,或者是中国宫廷式的实景等。
下列摄影棚的背景器材简明一览表,勾出了此两类背景经常用到的内容以及适用的照片类型。
在一些不适合出外景的情形下,亦有一种以幻灯片来投射于大银幕前,用作同步合成影像摄影的设备,称为背景投影机。此种设备只要更换一块幻灯片,即可快速地改变背景内容,在外景摄影尚未完全普及以前,曾风行过一阵子。只是如果打光技巧不娴熟的话,经常会在人像的周围形成黑边。而且人像与背景的连接有不太自然的缺点,所以在今日盛行外景摄影的时代,这种设备已逐渐被淘汰了。
除了上述传统的背景项目之外,其实任何东西都可以用来当作背景素材,只要创作意义与技巧运用得当,任何背景素材都是值得用来创作的背景材料。
摄影棚的背景器材简明一览表
背景类型 背 景 内 容 适 用 的 照 片 类 型
平面式布景:白色、素色调背景高阶调类照片,要求清新活泼、富有年轻明朗气息的照片
黑色、暗色调背景低阶调类照片,要求成熟稳重、富有典雅庄重感觉的照片
油画、喷绘背景 油画处理类型照片及介于上述两类间的中阶调照片
风景、欧式宫廷背景 传统室内棚常用的背景,深受一般人之喜爱
几何图形、花卉背景 富有现代艺术感及抽象派感觉的照片
手染布浪漫背景 爱好浪漫及其他风格感的照片
立体式布景:欧式客厅实景喜爱欧式风格的类似实景照片,有居家气派感
宫廷罗马柱实景 喜爱欧式古典宫廷与建筑风格的类似实景照片
回旋气派楼梯实景 喜爱室内华丽气派的类似实景照片
中国式梁柱实景 民族复古风格的中国式类似实景照片
台湾怀旧古屠实景 怀旧年代风格的台湾式类似实景照片
中国古典床椅实景 古装浪漫风格的中国式类似实景照片
自然采光窗户实景 自然光摄影、富有浪漫气氛风格的照片

三、影棚的道具器材
在拍照内容的设计上,为了强化主题的意义、美感或剧情效果等,一般借助道具来衬托,使整体画面更具说服力。所以,道具在摄影棚中的角色,便犹如衬托红花的绿叶,是组合成完美的拍照场景所不可或缺的器材。我们可以根据其在场景设计中的功能分为四种类型:①主题功能性的道具;②强化功能性的道具;③遮饰功能性的道具;④隐藏功能性的器材道具。现就四大功能性的道具特性分述如下:
(1)主题功能性的道具:一般在摄影过程中,其照片设计的内容,需要一些道具来配合衬饰,使场景的设计完美无缺,以凸显出主题的内涵。所以,只要是与照片主题设计有关联的道具、陈设,都可称为“主题功能性的道具”。这是在拍摄时最主要的道具类型,除了一些专拍特写的照片外,只要是构图涉及场景角度的照片,几乎都需要主题功能性道具。主题功能性道具一般以大型的器具居多。
(2)强化功能性的道具:即以衬托主题、增加美感为主要目的的道具。一般在设计好了主题功能性的道具后,为了进一步增加画面美感,必须再增加或衬饰一些次要的道具,使原来的场景更富整体性。此一类型的道具可称为“强化功能性的道具”。
由于强化功能性的道具仅是以润饰、衬托为目的,因此不能过于抢眼或庞大,否则会有喧宾夺主的负面效果。所以在设计与运用上,可以依设计者的感觉来增减,一般以小型的装饰性道具居多。
(3)遮饰功能性的道具:这是以遮饰掉画面上多余或不要的景象为主的道具。在拍照过程中,常会发现画面上有穿帮、多余以及其他不必要的景象,如:电线、服装穿帮、与场景不相称的物品等,此时便需依靠一些临时遮饰的道具来加以修饰,因此这类道具称为“遮饰功能性的道具”。一般以较小型的道具居多,而且要易于拿取。
(4)隐藏功能性的器材道具:这是为了使拍摄时的场景搭设或人像主题的摆设能达到完美境地所使用的器材。它虽然也是道具,却经常隐藏在主题之后,只做支撑的幕后工作,较少出现于照片画面,因此称为“隐藏功能性的器材道具”。例如,能使人像主题垫高常用的高板,或是能使摆饰易于挂勾的顶天立地架,或是能让人像主题易于倚靠而发挥姿势的书籍等。这类道具都属于隐藏功能的器材道具。一般如果摄影师对于画面意境的表现没有严格的要求,则此类型的器材道具不是必需的,但假如摄影师对于画面的营造有特别严谨的要求,则此种道具的调整功能是相当受重视的。
有关具体的摄影棚道具器材及其功能,可详见下列简明一览表。
摄影棚的基本道具与功能简明一览表
摄影棚常用的道具 基 本 功 用
1.欧式单人椅、双人椅——一般摄影棚的单人拍照、双人拍照,最基本的坐姿用椅
2.欧式圆桌、简易家饰——主题功能性的道具,一般室内景最易用到的道具
3.窗台造型、罗马柱造型、书架——强化功能性的道具,常用于各种背景的衬饰
4.桌巾、窗帘、简易造型布等——遮饰功能性的道具,常用于遮蔽穿帮及不需要的部位 5.烛台、书本、小桌饰、孔雀毛等——小型道具,用于局部或特写时,强化美感功能
6.各种单枝、丛束的花卉——强化功能性道具,拍摄人像最简易而实用的道具
7.垫高用的中板、低板、夹头等——隐藏功能性的道具,调整人像高度、姿势
8.中国式古筝、绣框、字画、茶壶等——拍摄中国传统式照片风格
9.台湾乡土器具、门框、砖墙造型——拍摄台湾怀旧式照片的常用道具
10.日式扇子、伞、纸窗、门等——拍摄日本民族服装时的常用道具
11.几何现代感木工造型道具——拍摄现代感照片的常用道具
12.小提琴、喇叭、萨克管等乐器——拍摄音乐气质与格调照片的常用道具
13.手提箱、旧电风扇、旧打字机等——拍摄复古浪漫式照片的通俗道具
14.各种造型的帽子、头饰等——拍摄少女艺术照时的常用造型道具
15.其他个性化道具等——拍摄其他特别企划的照片时用

⑤ 湖南省文联里的画室有哪些

湖南省文联里的画室有多种,比如水彩画室、油画室、版画室、书法室、国画室、素描室、雕塑室、摄影室、漫画室、模型室等。每个画室都有专业的老师指导,每个画室都有不同的特色,例如水彩画室可以学习水彩画的技巧,油画室可以学习油画的技巧,版画室可以学习版画的技巧,书法室可以学习书法的技巧,国画室可以学习国画的技巧,素描室可以学习素描的技巧,雕塑室可以学习雕塑的技巧,摄影室可以学习摄影的技巧,漫画室可以学习漫画的技巧,模型室可以学习模型的技巧等。每个画室都有不同的活动,比如水彩画室可以举办水彩画展,油画室可以举办油画展,版画室可以举办版画展,书法室可以举办书法展,国画室可以举办国画展,素描室可以举办素描展,雕塑室可以举办雕塑展,摄影室可以举办摄影展,漫画室可以举办漫画展,模型室可以举办模型展等。每个画室都有不同的设备,比如水彩画室有水彩笔、水彩纸、水彩颜料等,油画室有油画笔、油画布、油画颜料等,版画室有版画笔、版画纸、版画颜料等,书法室有书法笔、书法纸、书法颜料等,国画室有国画笔、国画纸、国画颜料等,素描室有素描笔、素描纸、素描颜料

⑥ 北京798艺术区门票是多少

798艺术区不收门票
主要景点
从酒仙桥4号大门进来直走,看到大山子艺术区的大牌子,就到了艺术区的主体。这里一个通道在艺术区很出名,大山子艺术区的雏形就在这里产生。部分景点有:
百年印象摄影画廊(中国):传统前卫等不同种类照片,大多数照片是老板陈光俊自己冲洗制作。这里一些展览平时很难看到,如希望工程解海龙个展刚刚结束。
798艺术工厂(中国):出租空间给新闻发布会和服装发布会等活动,也有以装置为主的展览。这里的房顶为独特的锯齿弧形,是50年前东德人设计监制的包豪斯建筑,这种风格在德国也已不多见了。
ebeecake蛋糕坊:创意蛋糕品牌,ebeecake以其精致的造型,纯正的口感,健康的理念,受到了白领女性的欢迎和追捧,其独有的情感蜜码赋予蛋糕生命,让人们在享用美味的同时,感受到生命的历程,体会瞬间的幸福。游客来798,总忘不了参观一下ebeecake蛋糕工坊,品尝一下美味。
北京东京艺术工程(日本):艺术区第一个画廊。以当代艺术为主。
川菜6号(中国):川菜地道,直接从四川小地方请来的厨师,没经过大城市的雕琢,怪味鸭是拿手菜。
AT CAFE(中国):黄锐的咖啡店,他说这里特色是意大利咖啡,比星巴克强多了。比萨、三明治不错。建筑风格突出厂房原貌。
七酒吧料阁子(中国):重要当代艺术家毛栗子所开,如果你有感触,还可以在墙板留言。着名当代艺术家张小涛,陈文波,彭禹,孙原,庆庆,白宜洛,苍鑫,付磊,马树青,邢俊勤等工作室汇聚于此。
二万五千里长征文化传播中心(中国):着名当代艺术家卢杰,这里记录了他早期做过的一个活动:带领许多艺术家沿长征的路线与当地艺术家交流。大部分路线现已走完。这里民间艺术展很有意思,像陕西的剪纸老艺人高凤莲的作品满墙全是。
西苑雅集画廊(中国):传统画为主,中国老画复制做得非常好。
北京季节咖啡店(VINCENT CAFE)(法国):艺术区最值得去的法国家庭式小酒店。店主法国人温森曾在北京一家着名法国餐厅当总经理。他十五岁起在法国巴黎学习烹饪和管理。这里法国煎饼很地道,可以放肉和菜,也可以放冰激凌和水果。温森做的SHOOTER特别好,就是把三种酒调在一个小杯,一口干下去。温森人特有意思,他想对来的人说:“我们只有一生,必须试着每天都快乐。”
北京季节画廊(新加坡):艺术区面积最大的专业画廊,他们还专门为住在房顶的麻雀开了天窗。这儿有时候会放新的纯艺术欧洲电影,在北京其他地方绝看不到。
感叹号艺术空间(中国):艺术区最早向国际推广中国当代水墨的画廊
3818库(美国):中央美院和清华美院老师的工作室。版画与稍微传统一点的油画为主,挺有意思。
仁俱乐部(中国):会员制,有音乐会等活动。
隋建国雕塑工作室(中国):中央美院的雕塑工厂,外面摆着各种各样的雕塑。毛主席的一支手臂就是隋建国的雕塑作品。
中国当代(英国):他们在伦敦的画廊是西方第一家专营在中国居住和工作的当代艺术家作品的画廊。
果子SAGE(中国):女人的领地,手工缝制衣服。500元,他们教游客两个月的裁缝。
现代书店(美国):中国当代艺术最全、最好的书店,引进很多外版书籍。
季节画廊(中国):北京季节画廊推广中国和东南亚的当代实验艺术。

⑦ 摄影和绘画关系400字

摄影和绘画关系400字

一、摄影与绘画的共性特征
(一)具有相同的美术特征
对于摄影与绘画相同的美术特征,画家兼摄影家胡伯翔在《美术摄影谈》中曾作过精辟的阐述。他指出,摄影“亦为新兴之美术,其发挥美感表现个性,实与其他美术无异。”“昔人称画之佳者,曰惟妙惟肖,予意用此语为美术摄影之释意,尤为切当。”在艺术形态的分类中,摄影与绘画大多归为一类:如果以艺术形态的存在方式为依据,摄影和绘画同属于空间艺术;如果以感知方式为依据,它们同属于视觉艺术;若以创造方式为依据,二者同属于造型艺术;在反映客观现实和表现客观情感的关系上又可把二者同时纳入再现艺术的范畴。另外,二者在艺术特征上同样具有造型性、视觉性、空间性、静止性、瞬间性的特点。造型性是通过光、影、色、点、线、面等形式在二维空间里塑造三维立体,从而刻画出事物的外部形态;视觉性是指其作品必须有可视形象的存在,以可视形象让读者来读解作品;空间性表明它是在空间里展示出来的,在存在方式上要占有一定的空间;静止性表明它所创造的艺术形象是静态的;瞬间性说明它只能表现出事物的一个瞬间状态。
(二)具有相同的视觉上的空间立体感
摄影和绘画都是通过平面描绘造成视觉上的空间立体感。它们不同于雕塑,而是解脱了物质实体占有的空间,压缩为平面来表现,作用于欣赏者视觉感受习惯,造出立体的“幻象”形态。也就是说,摄影和绘画本来是平面的造型,借助光、色、影调、线条和构图节奏的效应,却表现出突兀起伏的立体感。不仅如此,由于作者在作品中熔铸了自己对生活的思考,表达了自己的喜怒哀乐和爱憎情感,因而能唤起欣赏者相似相同的情感体验,引起欣赏者的联想,突破物件固有的内涵,造成超越物件以外的道德力量和艺术意蕴,使有限的瞬间形象收到了无限的效果,表达出一种历史纵深感。
(三)具有相同的表现生活的瞬间性
摄影和绘画要在生活的长河连续不断流动的时空过程中,捕捉带有典型意义的瞬间,把要表现的内容,选择一定的空间,用物化手段凝定下来,构成具有完美精神风貌和本质意义的艺术形象。概括地讲,这种典型要通过道德力量和艺术魅力揭示一定的生活真理,反映生活的某些本质和深度,造成时间连续性的运动感;要求在所描绘物件运动中的一刹那,在一个具有转折性很强的时机里,把过去和正要到来的一些东西,凝定在一瞬之间的一张画面上,从而反映生活的一个侧面。所以,它要求作者在创作的全过程中,必须从须事物的发展、时间的流失和生活变化的最富典型意义、最有效的瞬间时机里,选择其具有生动鲜明的个性、深厚生活内涵的特殊细节,把握生活的必然,大胆地淘汰那些偶然的非本质现象,经过严格的加工改造,注入作者心灵的乳液,塑造出独具生命风采的艺术形象。
(四)具有相同的表现生活的空间并列性
作为二维空间的平面造型艺术,摄影和绘画可以把彼此交错的事物、多形体的各式形态、流动变幻的动作、人的内心情绪和五色纷呈的风光,通过色彩、线条、影调,在一张平面图上并列地展现出来,构成和谐完美的整体。摄影和绘画作品的这种视觉的直观性,使得人们能够把丰富多彩的生活空间一目了然地接受下来。比如,俄国画家列宾的《伏尔加河上的纤夫》,在一张平面上并列着多重景象:低重的灰色云雾,一群佝偻负重艰难举步的纤夫,中景一艘缓缓前移的庞然船体,远景左侧一叶轻帆,右侧一只浓烟飘渺的火轮。尽管欣赏者需要在笃深思考过后,才能领略隐逸在画面深处的精神内涵,但那纤夫、云雾、帆影却一眼可见,造成极为强烈的可见可感的。
二、摄影与绘画的不同特征
(一)使用物质媒介材料的差异
摄影和绘画所使用的物质媒介材料存在着很大的差异。摄影是科技文明的产物,摄影艺术对科技和装置有很大的依赖性。摄影工具是一台高精密的光讯号采集器,胶片是一张化学特性的光讯号存贮器,从产生形象的角度而言,参与摄影创作的,不仅有摄影家,还有照相机。没有照相机就没有摄影,就谈不上摄影艺术。而绘画不同,它所用的媒介材料是颜料、画笔和画布(纸),科技含量低,它主要靠艺术家的“手艺”,靠艺术家的头脑。画家手里的调色盘、画笔是不能与照相机同日而语的,画笔没有直接成像的能力。照相机可以将形象直接摄取下来,而不必经过描绘阶段,原因在于摄影有光学技术和机械技术作为支撑,而绘画却没有,这样就造成了摄影家与画家在技术内涵上的分别。画家的技术是一种“手艺”,而摄影家的技术则是掌握、控制照相机和暗室处理技术的能力。摄影对装置有严格的要求,照相机、感光材料、化学药剂、放大冲洗机械等等缺一不可,这些都是现代科技的结晶,所以摄影对装置的依赖,归根到底是对科技的依赖,正如安德烈亚斯·法宁格所说:“每一张好的照片,都是技术和艺术成功综合的结合”。
(二)造型手段的差异
一般而言,绘画和摄影都是通过光影色、点线面造型手段去塑造视觉形象。但从物理本质上看,绘画上的“光”只是一种比喻的说法,是用颜料构成的色彩和以色彩表现出来的“光的幻觉”;摄影的光却是真正意义上的光,“是光的物理学、化学感应所造成的影调和色彩”。所以,“光”是摄影艺术造型的最重要的材料。在摄影创作中,与正确感光相联络的,是摄影家如何用光,如果说感光更多地表现出对装置和技术的依赖,那么用“光”则主要是一个艺术问题了。画家只要有了“光”,就可以作画;但对摄影而言,没有“光”就没有“影”。在摄影师眼里,光就是画家手中的颜料。
(三)表现瞬间性的差异
摄影一旦选择了物件,那么物件就会按它本来的样子摄入镜头,留在感光胶片上,而这一“咔嚓”的瞬间是不可能重复的,摄影是用镜头去看,用“光”去捕捉“真实”,是真正抓住了瞬间的艺术。绘画也是去表现生活的瞬间,而这种瞬间与摄影意义上的瞬间,有着本质的不同,绘画的瞬间是用眼睛去抓取的,留存在大脑中,再用笔去表现真实,这种瞬间的真实就带有很大的漂移性,与其说是“瞬间”,倒不如说是“印象”。
被摄者在阴影中,常常表现的调子较暗,立体感也不好,我们可以从有阳光的地方,用反光板将阳光反射到被摄者面部和身上,改善他们的受光情况,使照明光线有利于人物的造型。
(四)表现方法及工艺流程上的差异
摄影撷取生活“瞬间”的速度,迅速而敏捷,而绘画却迟缓。一个画家将留存于大脑的印象再现出来,往往需要十天半月甚至一年半载乃至更长。在表现方法上,绘画灵活多变,可具象、可抽象、可现实、可浪漫;而摄影却不同,照相机只能纪实性地抓取生活中的瞬间景象。但现实生活中的景象总是松散和偶然的,要使互不相关的事物关联起来,或者从一大堆偶然联络的事物中找出必然的联络,让无序成为有序,这就要求摄影家有选择的拍摄。而摄影瞬间的不可重复性,就决定了摄影家要去捕捉、去发现、去等待符合自己审美思想的光线,寻找符合自己意图的角度。这种选择性也决定了摄影家对光线、对现实瞬间、对事物的理解能力的很好把握。
三.摄影与绘画相互交融的关系
当代艺术的程序事实告诉我们,当一种艺术表现形式与风格被人们长期欣赏而感到乏味的时候,往往需要多样化的技巧和表现手法与之适应,因而艺术便不断进行创新或抛开程式化的技术规范和固有的审美模式,或从其他艺术形式中吸取营养作为一种补充、更新,从而建构起新的样式和新的审美视象,以满足人们新的审美需要。尤其是在艺术观念与审美观念不断更新的今天,各种艺术门类之间的横向渗透、吸收,越来越成为创新的一种途径,这是不争的事实。同样地,摄影和绘画也不例外.
在当代造型艺术的开放性与多样性同步发展过程中,摄影与绘画更是自觉不自觉地在相互撞击、交叉中表现出多方位的艺术交融,从一些意境深邃的作品,可以看出它们的互补因素和特征。如摄影家林森的《水乡怀想))(获第九届国际影展金牌奖),朱丁甲的《苗家责任田》(见《全国第十三届摄影艺术作品集》),其画面影像就凝结着国画的笔墨韵味、版画的刀痕雕迹;孙凤初的《季香》,显现着油画粗犷笔触肌里的特点;美国摄影家迈克尔的《风光》、《静物》,渗透着印象派绘画色彩的对比与彩色并列而产生的混合效果。又如国画家程十发的《竹》,美国画家秋阳的《入流》、宋陵的《作品12号一无意义的选择》、王怀庆的《走向世界的人》等美术作品,均程度不同地吸收、融合了摄影的表现形式。
此外,从人类艺术发展史来看,古往今来任何一门艺术的表现媒介、语言、手段和技巧都是不断发展变化的。其中就贯穿着不同艺术之间在相互撞击、交叉中所进行的吸收、借鉴、改造、创新。特别是“现代的艺术都明显地具有吸收、借用、综合其他艺术门类特点的倾向,使其本身具有更大的包孕力”( 朱羽君语)。摄影艺术的存在与发展,以及大量的艺术实践证明,它横向地兼收幷蓄他种艺术之长,尤其是绘画之优点,吸取精华,取长补短,通过充分调动摄影艺术表现手段去多方位地反映复杂多样的现实事物的形态,已成为创作中的新因素,其目的就在于使其自身获得更大的包容性与多义性。
那么,艺术间的相互联络、相互作用、互为影响、互为渗透,是否就会失去自身艺术的特征呢?事实并非这样。众所周知,绘画是摄影的姊妹艺术。摄影术诞生以后就受到绘画的薰染。绘画的很多基本功,如对明暗的把握、色彩的认识和运用、构图的选择等等,摄者无不用之。有绘画基础的人进入摄影行业可在很多方面轻车熟路,事半功倍.特别是在摄影过程中、后期暗房处理摄影影像时,会因对绘画种类特性的善长或偏爱而将画技溶入拍摄和影像之中,产生的影像作品给摄影带来了很多画意的感觉,给暗房技术许多新的突破.这方面成功的例子是很多的.除此之外,摄影还从文学、戏剧、音乐、雕塑、建筑、书法等艺术门类吸取了自己所需的东西。然而,它既没有被绘画或其他艺术所同化,也没有失去自己作为一种独特的艺术形式的本质特征,更没有产生什么危机.相反这些吸收对于增强摄影生命的活力与生机,丰富和扩充它的艺术手段以及发展它的表现形态,无不产生了有益的作用。绘画受到摄影的影响,但并没有消亡,反而促使自己重新去探索艺术目标。摄影与绘画并存互补,彼此渗透,并不等于泯灭或削弱自身艺术的特征和品质,而且有助于丰富它的美学形态结构。
着名立体派艺术家洛特早在第一次世界摄影展中就写道:“在一个世纪之内,这个机器将会是画笔、调色盘、色彩、灵巧、习惯、耐心、锐利的目光、笔触、颜料、透明色、诀窍、立体感、精工、逼真。”(0l32一133)当代摄影家康诗纬在他的专着《摄影版画》中也谈到,摄影的写实纪录和版画的刀法肌里构成了摄影版画的双重审美趣味。由此可见,摄影家所采取的摄影与绘画交叉融合、写实与写意溶为一体,不仅表现了他们新的审美追求与艺术趣味,而且可以弥补自己的不足,矫正它的偏差,从而掌握新的手法和方法,显露出多样的审美品味。
美国艺术家、摄影师曼·雷(1890一1976)曾经就摄影与绘画之间的关系作了这样经典的阐释:“我拍摄不想绘制的东西,绘制我拍摄不出来的东西。”这一信条深刻地揭示出绘画与摄影之间的互补关系,同时曼·雷兼具画家和摄影师的双重身份也从实践上印证了绘画与摄影之间的亲密姻缘。
文艺理论家钟本康曾在论述小说的“艺术综合”中提到,凡艺术总是按照美的规律创造出来的,它总是根据艺术家所感受到、体验到、认识到的思想感情创造出来的。因此各门艺术之间的相互启示、渗透、综合、融化是合乎艺术内在规律的,是不足为奇的。
事实上,经过艺术交融的作品所显示出来的新艺术语言与表现手法、技巧,不仅反映艺术家们对于美的探索的勇气、锐意创新的精神,而且包含了创作主体创造力、想象力和艰难复杂的艺术转化过程。而且更为重要的是,摄影与绘画在视觉语言、表现手法与艺术形式的交融中,从整体上补充、丰富和完善了自身的艺术形态。拓宽了画面视觉元素多样组合,审美意象自由物化的可能性,从而促进创作主体更深刻地创造艺术影象,表达丰富的艺术内涵。例如,摄影大师郎静山的《湖山揽胜》,为了表达对祖国山河的眷恋之情,借用中国传统绘画的表现形式,采取集锦技法,将不同时空的雾山、村舍、亭台、渔舟、苍石、丛树等景物,有序地组合在同一幅照片上,参差俯仰,疏密有致,恰似一幅水墨山水长卷画.尤其是散点透视、画面题跋,不仅增添了作品的民族特色,而且整个画面有一种空灵美,蕴藏着雅洁淡逸的意境。而姜彪拍摄的《宇宙与人生系列》,从画面结构分析,作者同样吸纳、融化了现代绘画新空间组合方式与透视关系。新有的结构、变调的色彩增强了作品的形式感,加深了画面的艺术底蕴,构成一种强劲的艺术张力。因而这组具有探索性的照片才蕴含着极其丰富的审美内容,具有震撼心灵的艺术力量,给人以新颖独特的审美感受。
随着现代社会的日新月异,科学技术的高度发展,在艺术的内涵与外延不断扩充套件的今天,摄影与绘画之间的相互关系正发生深刻的变化。在新的历史条件下,两者的交融将是一种长期的文化现象,这已成为当代影画创作中的一种明显的趋势,并将焕发出勃勃生机。

摄影和绘画之间是什么关系?

谈到摄影与绘画,最敏感的一个词是“真实”。摄影术的发明无论从观念还是功能,对近代绘画的冲击都是巨大的,不过总有一些细心的人敏感地把握住了它们之间的差别。
不过,摄影与绘画的差别也许只在一线之间。如果摄影不仅作为图象记录而且创造一张作品的话,它与绘画更是有着不可分割的渊源。
现代,有相当数量的摄影师把他们的镜头当作画笔来进行创作。看过这些作品,真让人觉得所有的界限和理论问题都不是主要的,无尽的创造力和捕捉美的能力才是最值得我们珍惜的东西。

摄影与绘画的关系

最早的绘画起源是对实物的描述,越详尽越好,也就是写实派,一直到文艺复兴时期吧(记不清了可以查一下),人们追逐的是对事物详尽的实际描述,后来才出来了莫奈这样的印象派画家(印象派是马奈最早,但没有莫奈出名),人们对绘画才有了别的形势追求,再后来有了毕加索这样的抽象派。绘画可以说是摄影的前身,用摄影来记述实物状态,而摄影的技术也很多都是以绘画作为基础,比如色彩搭配,布景的框架(也就是整个画面中各个物体的形状),以及现在还有虚化的摄影艺术类似印象派得画。

两者共同点都是发现美,假如简单点说,摄影师留住美丽,而绘画是加工美丽。
一张绘画作品,或多或少凝聚了创作者的想法和观点,就是你看到很像拍下来的一样,在当中画画的人进行了处理,比如说更突出主体,削弱背景,模糊分界线,同样表现一个人或者景,可以用直线、曲线(从线条的语言上说)表现,也可以用素描、中国画、油画、水彩、水粉、版画。。。。。。(从绘画的形式上)表现。而这一切,在选择以上的绘画语言或者是绘画形式方面,也是一种个人的理念或者是主观意识(你为什么选择水彩而不选用素描表现?为什么你画得写实而不画成是抽象呢?)。
我的老师曾经在教我画素描的时候说过,假如你很执着画的物件与你的画那里不怎么样,你倒不如去拍照好了。他的意思是,每个人有自己的想法,有些看上去不美的东西,在画的时候可以进行主观处理。(比方说这个女孩手的比例看上去不舒服,而绘画的时候可以自己想象成,或者加工成舒服的比例。)

摄影与绘画的关系100字以上

摄影与生俱来就跟绘画有着密不可分的关系,摄影最开始是服务于绘画的,摄影史中还掀起过画意派摄影的风潮,在我的理解中绘画中的层次关系体现在摄影中就是影调的一种把握和处理,包括构图啊,色调啊,什么的都是摄影和绘画共同所要解决的问题。

摄影和绘画的区别.ppt

摄影一词是源于希腊语 φῶς phos(光线)和 γραφι graphis(绘画、绘图)或γραφή graphê,两字一起的意思是”以光线绘图”。摄影是指使用某种专门装置进行影像记录的过程,一般我们使用机械照相机或者数码照相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相,也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。有人说过的一句精辟的语言:摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉影象。

摄影和绘画有区别吗?

摄影和绘画有区别
1.摄影偏向于现场感、客观性;绘画偏向于假定性、理想化。
摄影的现场感、客观性是由摄影器材如照相机,感光片等的物理特性决定的。摄影整个过程中,要多次借助科学技术,要运用机器作助手,离开照相机本身的机械作用,离开暗室工艺,摄影作品的产生便不可能。而绘画则不然,一枝画笔一张纸(或一块布),加上颜料,作者便可随心涂抹,欣然命笔。
2.瞬间的表现。
摄影与绘画都要凝固瞬间,然而摄影对瞬间凝固的方式是受天、地、人的严格限制的,所谓“机不可失,时不再来”“过了这村没这店”便是指此而言。“摄影家只能在顷刻之间完成,不能拖延,不能停顿,不能修改,不能再作考虑。在他开启镜头的一刹那,所有细节全被记录,甚至比他用脑筋记忆还要快。”威斯顿《以摄影的方式看摄影》绘画则不同,它虽然也只能表现某一个历史瞬间、某一个生活断面,但它显得从容自由,画家完全可以将反复构思的瞬间凝结,存之于心,随后在画室胸有成竹地反映出来。绘画中的瞬间是经过画家感受生活、决定主题、构思画面、打出草稿、反复修改、最后固定下来的。而摄影的画面瞬间则是摄影家现场看到、想到、抓到的。绘画的着眼点,受人眼自然的、生理条件的制约。画家只能画人眼所见到的。如对奔跑的骏马四蹄的画法,就曾为哪个蹄子着地争论不止。而摄影是科学的记录,它往往能摄到人眼看不到的,因为在观察事物上,相机的镜头要比人眼来得精确。人眼的视觉只能停留在第—认知层次上,而镜头视觉甚至可以延伸到原子核的内部。
3.光与影的应用。
光的记录作用,是摄影的特长。可以说,摄影是用光来表达思想和记录感情的。而绘画对光的表现就略逊一筹。摄影就是用光的语言来造型,所以有人称摄影为“光画”。在光的运用上,摄影影响了绘画,也提高了绘画的技能,完善了绘画的表达方式。特别是彩色摄影技术,提供了画家眼睛所感觉不到的光。
4.真实感
摄影依靠照相机的机械效能和光学效能,对其所要表现的物件给予最直接最真切的描绘,这是绘画所无法比拟的。同是表现一个人,照片可以是其人,绘画只能像其人,绘画可以达到“逼真”,而摄影却可以做到“纪实”。在摄影中,被拍摄在画面里的人张三就是张三,不能为李四,画面中的景,桂林即桂林,不会是太湖。因此,摄影无论如何不能像绘画那样用虚构、塑造的手法,创造摄影的“典型”。虽然摄影与绘画都借助于工具,但照相机比画笔对作者的约束限制性更大。违背相机现场捕捉客观纪实特性企图用掌握画笔的办法是不行的。
摄影与绘画是两个不同的艺术门类,各自有着不同的特性,因此不能混为一谈。

摄影和绘画之间是什么关系?拜托各位了 3Q

我认为“摄影”这个概念将会扩大、泛化,最终涵盖“绘画”,也就是绘画成为“大摄影”的一个分枝。 大摄影应该是指一切带有主观意识反映客观影像的形式,而无关乎通过什么手段:用相机批量记录象素也可,在数码照片的基础上重新排列组合象素也可,或手工创造每一个象素也可(即传统绘画)。绘画就像工艺品大类中的纯手工工艺品一样,作为比较稀有的一支而存在。

摄影和画画有关系么?

摄影一些 风景 人物等…… 可以画画

摄影艺术和绘画艺术的关系!

摄影艺术是 造型艺术的一种。以照相机和感光材料为工具,运用画面构图、光线、影调(或色调)等造型手段来表现主题并求得其艺术形象。拍摄者使用照相机反映社会生活和自然现象,表达思想感情。根据艺术创作构思,运用摄影造型技巧,经过暗房制作的工艺程式,制成有艺术感染力的照片。”
绘画艺术也是造型艺术,忠实于客观物象的自然形态,对客观物象采用经过高度概括与提炼的具象图形进行设计的一种表现形式。它具有鲜明的形象特征,是对现实物件的浓缩与精炼、概括与简化,突出和夸张。
摄影艺术与绘画艺术都属于造型艺术

阅读全文

与摄影艺术装置多少钱相关的资料

热点内容
微信改变我们哪些生活 浏览:1229
创造与魔法沙漠的动物在哪里 浏览:1230
篮球鞋网面为什么会破 浏览:937
怎么拼升降板篮球 浏览:418
小型宠物猪多少钱 浏览:836
音乐文化课哪个好 浏览:662
到日本旅游如何报团 浏览:980
不在篮球场运球该在哪里练 浏览:955
台湾哪里能买到宠物 浏览:1030
小动物怎么画才最好看 浏览:904
中西文化和西方网名有什么区别 浏览:1199
养宠物狗一般养多少年 浏览:876
广州黄埔哪里有卖宠物兔的 浏览:767
小米10怎么敲击背部打开相机 浏览:687
渔家文化目的有哪些内容 浏览:1064
海洋中发光的动物都有哪些 浏览:1138
如何消除美颜相机的标志 浏览:1048
篮球罚球为什么不往上抛 浏览:591
天香公园宠物医院洗澡在哪里 浏览:1120
怎么提高中国文化自信 浏览:257