‘壹’ 艺术家创作出来的艺术品有什么价值
艺术家创作出来的艺术品,必须通过鉴赏主体的审美再创造活动,才能真正发挥它的社会意义和美学价值。接受美学认为,艺术作品的审美价值在欣赏过程中才能产生并表现出来。例如文学作品无人阅读,只是一叠印着铅字的纸张,雕塑作品无人欣赏,只是一堆无生命的石块,只有通过接受主体的再创造,才能使它们获得现实的艺术生命力。尤其是艺术作品的审美教育、审美认知、审美娱乐等诸多功能,都不能由作者或作品来单独实现,只能由鉴赏主体自己通过审美再创造活动来实现。
‘贰’ 如何让艺术作品更优秀
完成一幅作品并不容易。你的眼界、感官、品味、设计??都需要花上几个月甚至几年才能修炼成型。辛苦的工作、咖啡和漫长的夜晚对艺术家们来说再平常不过。
入行多年,你更加了解自己了吗?还需要什么来提高你的技术,哪些地方你能处理得更好呢?
就职于迪士尼的概念艺术家Luca Pisanu列了10个小贴士,对大家改进自己的作品应该能有一些帮助,无论短期或长期的创作。不管你是新人还是专业人士,这些小贴士都能派上用场。
作者:Luca Pisanu
迪士尼艺术家,洛杉矶
概念艺术家Luca Pisanu就职于迪士尼
主要负责动画和游戏的概念设计
参与了《海洋奇缘》、《恐龙当家》等着名动画电影的制作
与此同时,他还有着很多其他身份
吉他兼鼓手、漫画家、插画家、3D艺术家??等等
Luca Pisanu在ArtStation上分享了他多年创作总结的10条Tips
*原文标题:ArtStation干货| 10个让你的作品更优秀的方法
*着作权归作者所有,文章首发于@HART,已获授权转载。
1.知识
也许你在长期创作的过程中就能发现它的效果了。这是一切的基础。它在你的意识里逐渐成型。你印象中存留的画面越多,你的创意就会越好、越丰富、越清晰。
这么说吧朋友们,走出去,去学习你身边的一切:微小的细节,光影的呼应,为什么光经过反射之后会呈现那种颜色?即使你身处一个无趣的环境,也要保持好奇和专注。相信我,有大量的信息等着你去获取,并应用到你的作品中。知识是建立自己创意结构的第一步,缺少知识的积累,创意会变得贫乏无趣。
2.计划/研究
一些艺术家在没有确切计划的时候就急于动笔,这倒没什么错,因为它们对尝试来说很有用,能让你在你没有灵感的时候打破僵局。
虽然这条小贴士不会让你的灵感神奇地重现,但肯定能帮你建立一个扎实的起点,让你最终交出一份让人满意的作品——我指的就是在你开始创作之前制定一个确切的计划。
对我来说,创作前最有用的步骤是,绘制很多每个只有几笔的小缩略图,提供给我所需要的所有信息。如果这些小而潦草的图能够派上用场,那这就已经是一个很棒的开始了!
去网上找,不要怕右键大量有关设计、光照、氛围、叙事等等的参考,然后去分析它们,弄明白它们好在哪里。把这些信息存在你的脑海里。随着时间的推移,你将会积累很多素材,为你的下一幅作品做好准备。
3.我想表达什么?这真的是个好的创意吗?
所有的艺术家都经历过这样的场合:我们花了几个小时、几天甚至几个星期,来完善一幅作品的细节和信息,直到最后才发现,其实那个创意并不怎么样。
上文我提到的“计划和研究”是完美的开始,但是首先,它们得建立在一个扎实的创意的基础上才能成功,让你和你的观众一起成长。
花点时间,问问你自己一些关于这个创意的问题:这个画面的5分钟前发生了什么?之后又发生了什么?这是最能表现我设想的姿势吗?这个有必要画吗?这只是很多问题中的一部分,让你设计的第一步扎实可信。你也可以问问你信任的朋友:他们怎么想,他们在你的作品里能看到什么。
4.在剪影中思考
视觉语言可以转换成图形。我们需要锻炼我们的眼睛,去观察大块构图的每一部分,还有我们需要放在这个场景中的人物和要素。不要等花了大段时间刻画出所有东西的细节之后,才发现你想把这座山稍微往左边挪一点。
剪影间的和谐至关重要:试着玩转大小缩放,转角软硬,高低对照和比重权衡。这是你的地盘,这些要素是你的工具,如果都各得其所,它们将完全按照你的构想来叙述整个故事,将读者的视线引到作品的焦点上。
5.设计是关键
设计是赋予你作品特征的关键。它是体现作品含义信息的集合展现。
为了表现你的风格,并突出你作品的设计,你必须知道事物在现实世界里是怎么运作的。比如,真实的光线为何会照亮物体?怎样照亮?又比如一个角色是怎么做出某个动作的?为什么要做?观察现实。我知道我一直在说这句话,但这真的非常关键。一旦你掌握了,你就能知道如何对其进行艺术加工,创造出让人信服的个人风格,同时在心里清楚,哪里该推进,哪里该避开。
6.灰度,灰度,再说一遍,灰度
我说了灰度吧?一定要把它弄对。灰度是赋予你作品深度的关键。哪怕是最精细的绘画、最惊艳的元素和设计,如果配上了错误的灰度,那所有的表现、情感、说服力、冲击力等等等等,都会前功尽弃。
不断检查你的黑白稿以确保进展顺利,一个好的练习可以简单地只画明暗,不在意颜色、细节等。尝试在缩略图中只用黑白两色来画吧。
7.休息一下
我建议你尽量什么都画,在哪儿都画,以不断刷新自己的创造力:这能让你充分发挥想法,看看你可以想象出什么。
但也要确保自己能通过做其他事得到休息:读书、探索、摄影、散步、运动??等等。作为一名艺术家,你不仅要放松你的精神,更要潜意识地把每项活动作为自己的学习体验。我发现这样回到工作状态之后,效率能提高十倍。
8.安置好你的主体
你的创意需要有一个确切的焦点,清晰可见,不要给观众造成任何疑惑。
即使只用三分法构图来创作也可以乐在其中。围绕你的主体设置视觉引导元素,别让它们太挤或太乱。不要让任何表达不清的东西干扰视线。一个优秀的练习应该能从作品的边缘开始,让线条将你的视线引到作品的焦点。确保这一过程不受阻碍,也确保你寻求新方案的尝试不受阻碍。
9.色温
另一个对画面的叙事性和感染力而言至关重要的方面是色温的选择。
色温不能随意,它必须根据特定的氛围来选择。我需要我营造阴森的感觉吗?可能它是邪恶反派的老巢。再或者,你是不是想用这幅画表现一个安全的地方?以上只是两个非常基本的场。
更大的挑战是通过玩转色温来控制画面,用最常见的颜色来表现完全相反的氛围。将现实夸张化,不要拘泥于晴天的高饱和度色彩,通过控制光线来主导自己的作品。
10.退一步,再回顾
考虑了全部这些要点之后,新人艺术家们可能会发现,认真学习之后的结果是不知道什么时候停笔。
这不是什么特别糟糕的事情,但有时在到达某种程度后,最好的选择就是收工,然后开始下一个项目。你需要知道什么时候一幅作品已经表达了你想表达的一切。通常一幅作品完成得比我们想象得差,因为我们总不自觉的画蛇添足。
所以,我的朋友,确保你知道什么时候停笔,在你使用的任意一个平台前欣赏你优秀的新作品吧。为自己感到自豪,然后带着每幅作品给我们的新知识,再次出发。
*文章授权转载自公众号@HART
@鸽鸽大
欢迎大家投稿,推荐有意思的文章~
论坛投稿邮箱(E-mail):
论坛媒体联系邮箱(BD):
论坛志愿者报名邮箱(Volunteer):
—独立思考,趣味表达—
‘叁’ 艺术家是怎样创作出让大多数人满意的艺术作品的
对于绘画或摄影艺术来说,一件留给人深刻印象好的作品与平淡的作品之间的区别,很大程度上取决于构图,构图不是可有可无,而是必不可少,构图可以突出作品的主题,也可为作品带来丰富变化,问题来了:艺术家怎样才能创作出好的艺术品?
应该说,创作出为大多数人满意的艺术作品是所有艺术家的共同心愿,也是艺术创作的方向和目标。
自古迄今,从中到外,还没有听说哪一个艺术家不希望自己的作品能得到大多数人的满意的。再清高孤傲甚或有些怪僻的艺术家也希望自己的作品能得到更多人的认可和满意。
为大多数人满意的艺术作品既使不是艺术创作中的精品珍品,至少也是优秀的作品。这样的艺术作品一般具有这样几个特征:
一,体现了高超精湛的艺术创作技巧技法和艺术家独具的风格特色。也可以说是具有很有或较高的艺术价值。比如人们常说的齐白石的《虾图》、徐悲鸿的《八骏图》、罗中立的《父亲》等等。
由此可见,创作出为大多数人满意的艺术作品并非一件容易的事情。要求艺术家不仅要有创作上独到纯熟的技法,有相当的审美能力和眼光,还要有较高的思想文化修养和道德情怀。通俗讲就是要有正确的三观并在正确三观支配下对生活的观察力和表现力。
坦诚地讲,没有圆熟的专业技能,没有深厚的思想文化修养,人品低俗的艺术家是很难创作出为大多数人满意的艺术作品的。
‘肆’ 艺术家的价值因素
艺术家的地位应该与一般人的地位的性质是一样的,无非是政治地位和社会地位;艺术家的价值也与常人没有例外,人们用不同的方式去追求或实现各自的地位和价值,并且希望自身的地位和价值能够得到社会的承认。艺术家的地位与价值是受多方面的因素所影响和制约的,归纳起来主要体现在以下几个方面: 社会环境对艺术家的地位与价值有着直接的影响。一是指艺术家所处的时代或国度,这是大环境(由国际到国内)。不同的艺术家在不同的时代,为了更好地体现自己的地位和价值,就必须顺应那个时代的潮流,也必然要创作出具有那个时代特征的艺术作品。逆流而上者(这里主要指作品不被时代所接受)不是遭来厄运,就是落得个痛苦煎熬的一生。这里有一个为谁服务的问题,艺术家和文学家等各类艺术家都相同,要为统治阶级服务。比如,以君士坦丁堡(也就是古希腊的城市拜占庭)为中心的拜占庭帝国(也就是东罗马帝国)与基督教教会结合的艺术,就是四世纪到十五世纪以崇拜帝王和宣扬基督教神学,同时为了巩固其贵族阶级的统治地位服务的官方艺术,又称为“拜占庭艺术”;而法国国王路易十五统治时期所崇尚的艺术被称为“洛可可艺术”,它仍不例外地为腐朽没落的封建贵族服务,并且对十八世纪的欧洲影响很大;虽然意大利文艺复兴时期的一个重要画派——“佛罗伦萨画派”改变了欧洲中世纪的绘画面貌,但是,在经济和文化中心的佛罗伦萨,同样逃脱不了为宫廷、教会和资产阶级上层服务的宗旨。二是指艺术家所生活的环境,这是小环境(从家庭到个人)。生活环境的优劣,也将直接影响艺术家的地位与价值。不同的生活环境下,艺术家创作的作品就反映出不同的情感、思想或不同的人生观。在人们传统观念中,凡是木匠、皮匠、工匠等带“匠”字的工种,好像都是比较低下的工作,从事这些工作的人的收入也是微薄的,同时他的地位也是比较“卑贱”的。可是古埃及的雕刻家和画家却被人看作和以上工种的人的地位相当,甚至某些方面还不如他们。因为工匠们还可以在富人家里工作,能够充分展现自己的才艺,雕刻家和画家基本上是群体工作,主要遵照国王的命令为国王和庙宇装饰等服务。要想得到一个令人羡慕的职位,除非具有高超的技艺,并且能够得到法老的赏识,才能够有一定的地位。
社会稳定,国家富强,人民安居乐业,生活水平提高了,渴望提高精神生活质量,对艺术品才会有更多更普遍需求。有的艺术家依附于上层阶级,就会使他们的生存空间非常优越,同时对艺术家的地位与价值也可能会发生很大变化。我国历代宫廷都有很多书画家,并且都是艺术功底很扎实的,但是,进入宫廷以后,他们的作品就没有自己的个性了,清代的“四王”就是其中的代表,作品一味地模仿古人。因为他们在生活上享用了君王的厚禄,艺术上也只有看皇帝的眼色行事,一个个也就变成宫廷里的一种驯服工具了,这也是生存环境所致吧。宫廷以外的艺术家就不同了,他们恣肆挥洒笔墨,无论如何表现自己的傲气与狂气都很自由,如在野的画家“扬州八怪”和石涛等。一个艺术家如果生活在两个不同的时代,社会环境所留给他的烙印仍然会在创作的艺术作品中得到反映。经历了明清两代的八大山人,念念不忘他的大明王朝,所以,在他的作品中自然而然地流露出艺术家玩世不恭的情绪。艺术当随时代,不同的社会环境下,艺术家的地位与价值就会有其特有的体现。
艺术与政治必然发生关系,这里所说的政治环境,主要指政治地位。从古至今,人们都清楚地认识到政治地位的作用,这就是人类之所以要争权夺利,追求“功名”的缘故,因为“权”与“利”、“功名”与“利禄”是紧密相连的。因为一个人有了政治地位,其它东西也会更容易得到。而“从国家政权来说,它必然要对文化(包括艺术)制定政策,用以规范社会文化(包括艺术)活动,这在古今中外的国家中都一样。不同国家政权在不同的历史条件下对文化的管理可能采取差别很大的政策,可以是很民主宽容的,也可以是很专制严厉的。”[1]人们大概还记得董希文创作的油画《开国大典》吧?作品中的人物曾随着政权的变动和政治需要反复修改、增删。
大凡古代着名书画家,多依附于高官或有仕途经历,原因之一就是他们占据着重要的政治地位,用现代词汇解释,就叫做“走上层路线”,也就是有了政治资本(或者说是大树、靠山)。如着名风俗画《清明上河图》的作者张择端,曾在徽宗时的翰林画院任职;王维这位唐代着名大诗人、画家,官至尚书右丞,王公贵戚府第经常由他出入;“宋四家”中的苏、黄、米、蔡都担任过要职,着名书画家和文学家苏轼,做过神宗时的祠部员外郎;着名诗人、书法家黄庭坚,曾任北京国子监教授;被称为米南宫的书画家米芾,徽宗时召为书画学博士,官至礼部员外郎;书法家蔡襄,做过端明殿学士;号称“画圣”的唐朝画家吴道子,曾任过内教博士等。
在中国书画史上着名的“扬州八怪”中,李方膺、李鱓和郑板桥三人都做过县令等职。这三个画家的风格也各有不同,所以,世间又分别称这三怪为:“难得糊涂派”——郑板桥;“浪漫派”——李鱓;“笑傲轻王侯派”——李方膺。当一个人处于少壮时期,往往是血气方刚,容易不经意地表现出轻狂之举,犹其是当学业和仕途都一帆风顺的时候,更是忘乎所以,甚至口出狂言,李方膺自恃“笑傲轻王侯”就是他出入仕途的得意之句。结果会怎样呢?只能是处处碰壁,狼狈不堪,搞的心灰意冷,为此付出了沉重的代价。当然,遇到挫折有时会变成好事,逆境出英才,“不经一番风霜苦,哪得梅花扑鼻香”,李方膺所画的梅花之所以具有坚硬与倔强的气概,就是得益于此。
再看西方艺术家,意大利文艺复兴时期的三杰就具有代表性。米开朗基罗所作的《最后的审判》是为教皇三世所作,《圣保罗的皈依》和《圣比得受难》是为圣保罗三世绘制的,《卡希纳大战》是为佛罗伦萨议会大厅所作,他还应教皇的旨意为罗马的梵蒂冈绘制了大量壁画;列奥纳多·达·芬奇的《最后的晚餐》和《圣母、圣子和圣安妮》等,都是为米兰圣玛利亚教堂所作着名作品;拉斐尔更是得到教皇的重用,曾担任圣彼得大教堂的建筑总指挥,教皇还委任他负责对罗马的文物进行挖掘工作,职务为总监。所以,他先后一直为尤利乌斯二世和里昂十世效力,梵蒂冈宫殿的一系列壁画,都是他遵照教皇的旨意绘制的。汉斯·霍尔拜因的保护人就是英王亨利八世,他专为英王和他们的亲信画像。如此等等,都说明了政治环境的优劣对于艺术家的地位与艺术价值影响之大,一个艺术家政治环境优越,他的地位高的机率就多,同时他的艺术价值就更容易得到体现。 经济基础决定上层建筑,上层建筑要靠经济基础作为保障。艺术家也必须要依赖较好的经济基础,才能够有实力投入到艺术创作中去,才能够有更饱满的热情,创作出高质量的艺术作品,它们是相辅相成的。艺术作品就是艺术家生产的精神产品,精神变物质、物质变精神,精神与物质具有不可分离的关系,没有基本的物质基础,是生产不出精神产品来的,俗话说:“巧妇难做无米之炊”。试想,一个艺术家如果经济拮据,生活没有依靠,连最基本的生存条件都不具备,或者说温饱都没有解决,哪有钱购买绘画材料?更不会有这个闲情逸致谈什么艺术创作了。世界名画《向日葵》的作者——荷兰画家梵·高,对艺术执着追求的精神,达到如醉如痴的地步,但是终因艺术作品不能变为财富,导致一生穷困潦倒,精神痛苦不堪,不得已用自杀结束了自己的生命。
我国历代也有许多艺术家虽历经坎坷,仍寄情于书画艺术。“扬州八怪”中各位书画家,大部分可以说并不是一开始就从事艺术的。他们的人生追求与中国昔日的读书人一样,学而优则仕,读书是为了做官,而且有的也确实走上了做官的路。为什么到后来都走上了书画艺术道路,而且成为艺坛怪杰了呢?在这一点上,他们有别于其他的读书人。有的读书人对于仕途中的失败感到沮丧,由于心灵深处的创伤,产生一种落魄感,精神从此一蹶不振,留给他们的是无可奈何花落去又非常留恋红尘的失意。有的人蜕变为凡夫俗子或庸人,有的甚至还要出家当和尚、道士,深深地陷入了痛苦的矛盾旋涡之中。可是“八怪诸人则不同,他们找到了一个突破口,这就是书画,他们之所以能由一般的才子变为奇才,就在于他们的韧性,他们在艺坛标新立异、宣泄个性、自树旗帜,实现了他们在考场、官场无法实现的人生价值的自我追求,俨然大家。施耐庵笔下的末路英雄一个个被逼上梁山,其实,康乾之际的八怪诸人大多是一个个被逼上艺坛。逼上艺坛便独领风骚数百年,这是奇迹,也是必然。”[2]八怪之一的李鱓,就是少年得志的典型。他26岁中举,29岁就进入黄城的中枢活动,出入宫廷。但是他不善“处世”,没有领悟到求媚才能求贵的仕途“奥秘”,导致他“两革科名一贬官”的三起三落下场。
无论是仕途失意,还是继续为官,对于以上这些人的书画艺术创作来说,他们还是有雄厚的经济基础的,决不会象平民百姓的生活那样普通和艰难。经济基础好,当然会给艺术创作带来更好的条件,艺术家的地位与价值也能够得到充分的体现。也有一些艺术家具有坚韧不拔的精神,无论生活环境和经济条件如何改变或艰苦,仍然紧握手中的画笔,初衷不改,毅然在艺术的道路上跋涉,我国着名艺术家吴冠中先生,不是在面对不公的“改造”过程中,仍“偷偷地”将画具(农村地头用的纸质黑板)藏在农民的草筐里,坚持写生创作吗?尽管当时不被人们认同,但是,历史终将会给予他们(包括他们的艺术)一个最公证的评价,如梵高和他的艺术作品。 艺术作品可以满足人们的精神文化需求,它以潜移默化、寓教于乐的特殊方式对人的思想感情进行审美教育,蔡元培先生所倡导的:“美育救国”绝非笑谈!对人们的精神世界给予净化和丰富,使人们的精神力量得到无比的增强。艺术家对于社会发展所起的实际推动作用越大、积极性越高、先进性越强,对人类精神文化活动的贡献越大,艺术家的存在价值也就越高。反之,那些阻碍社会发展的,消极的、颓废的东西,对社会或人类贡献小的,其存在价值就不高,或者说根本就没有存在的价值。
每个时代的社会现象都会面临各种变化,其中包括社会矛盾、宗教信仰、哲学思想、政治体制以及经济发展等多方面的因素。不同时代的人们的生活方式会随着生活境遇产生变化,同时也会改变人们的思想、情感、愿望和理想,从而形成每个时代的审美理想和精神文化需求。艺术家也不例外,他们运用各种材料和方式创造出具有美学价值和其它社会功能的艺术品,记录下那个时代人们的思想、情感、愿望和理想以及生活方式,所以,不同时代的艺术作品就是那个时代精神的具体体现,未来。艺术家必须要“以优秀的作品鼓舞人”。艺术家的地位与价值是靠艺术作品来体现的。
其次,艺术家的创作实践或艺术作品,对于人民精神文化生活的需求满足的程度如何,也将直接影响着艺术家的地位与价值。艺术当随时代,这是不变的道理和法则。如果艺术家是“以其良好的先天资禀和优秀的为人修养品质为艺术探索创造的坚实基础,创造出了大量的、具有较高艺术价值和极富意味的优秀艺术作品,并不断地激荡着人们的内在心灵,丰富和充实着人类的精神生活。
‘伍’ 艺术家对于社会大众、对于文明进步的价值体现和贡献都有哪些
1、艺术家是社会分工的产物。在人类早期阶段,精神生产与物质生产尚未分离的时候 ,技术娴熟的工匠就是早期的艺术家。尔后,随着生产的发展,社会分工中体力劳动与脑力劳动的最后分野,使艺术生产成为一个独立的精神生产部门,从而为专业艺术家的出现提供了客观条件。同时,人类长期的劳动实践还为艺术家的出现创造了主观条件:一方面,它创造了艺术家的审美的感官、灵巧的肢体、健全的心理结构、熟练的技巧、能力等;另一面,它创造了人的丰富复杂的精神世界,创造了整个社会对艺术不可缺少的审美需求。没有这种需求,也就不可能有艺术家的产生。
2、艺术作品可以满足人们的精神文化需求,它以潜移默化、寓教于乐的特殊方式对人的思想感情进行审美教育,对人们的精神世界给予净化和丰富,使人们的精神力量得到无比的增强。艺术家对于社会发展所起的实际推动作用越大、积极性越高、先进性越强,对人类精神文化活动的贡献越大,艺术家的存在价值也就越高。反之,那些阻碍社会发展的,消极的、颓废的东西,对社会或人类贡献小的,其存在价值就不高,或者说根本就没有存在的价值。
3、每个时代的社会现象都会面临各种变化,其中包括社会矛盾、宗教信仰、哲学思想、政治体制以及经济发展等多方面的因素。不同时代的人们的生活方式会随着生活境遇产生变化,同时也会改变人们的思想、情感、愿望和理想,从而形成每个时代的审美理想和精神文化需求。艺术家也不例外,他们运用各种材料和方式创造出具有美学价值和其它社会功能的艺术品,记录下那个时代人们的思想、情感、愿望和理想以及生活方式,所以,不同时代的艺术作品就是那个时代精神的具体体现,艺术家的作用就是发觉过去、展示现在、畅想和引领未来。
4、艺术家必须要“以优秀的作品鼓舞人”。艺术家的地位与价值是靠艺术作品来体现的,艺术家的地位又取决于艺术学科的社会存在地位,艺术家的存在价值决定了艺术价值。虽然目前艺术学科还没有达到语文、外语、数、理、化那样被重视的程度,但是,在改革开放和社会主义经济建设的今天,我国正处于和谐、安定、繁荣和发展的社会环境中,综合国力得到了大大增强,人民生活水平迅速提高,人民需要艺术,这有助于艺术家的地位与价值的体现。艺术家的艺术作品会影响人们的精神文化生活,所以,艺术家要以“高尚的精神塑造人”,首先要完善自我,要共命运与人民,并且要跟上时代的步伐,或者要始终走在时代的前列。只有不断学习,注重提高自身的艺术素养和思想境界,树立高尚的道德情操,牢记艺术工作者的历史使命,为人民创作出更多更好的精神食粮。
5、其次,艺术家的创作实践或艺术作品,对于人民精神文化生活的需求满足的程度如何,也将直接影响着艺术家的地位与价值。如果艺术家是“以其良好的先天资禀和优秀的为人修养品质为艺术探索创造的坚实基础,创造出了大量的、具有较高艺术价值和极富意味的优秀艺术作品,并不断地激荡着人们的内在心灵,丰富和充实着人类的精神生活。如此,在艺术家为社会,为他人带去人间温馨和艺术享受的同时,人们也必将要回报于艺术家的。这时,艺术家的地位,也就自然会随之提高。”那么,艺术家一旦为社会的发展和人民的精神文化需求做出了贡献,艺术家的价值也就得到了充分的体现。
‘陆’ 如何让艺术作品更优秀
其实每件艺术品都是独一无二的,通常都是我们人类赋予了他所谓的价值。想要艺术品更加的优秀就不要过分的模仿,可能有时候跟随着自己的心走这件艺术品就有了独特性。生活当中我们更是需要一双善于发现美的眼睛,因为艺术往往存在于我们的生活当中,将生活当中的种种寻常事结合到艺术品当中就能够显得更加的优秀。
如何结合呢,可能大多数的人还是没有分寸,当你看到了美丽的落日,你用画笔将他记录了下来,这实际上就是一件艺术品了。但是这种艺术品往往得不到认可,因为他们往往缺乏文学性。想要让自己艺术品变得更加优秀,很重要的点就是让他充满着文学性。
其实早期借鉴一些知名艺术家的作品也是必经之路,当然并不是抄袭而且看到他的艺术品的本质,这样才能够有助于自己的理解。