㈠ 口琴这个乐器,真的适合孩子学习吗
学习乐器不是我们说了算,要看孩子有没有兴趣。如果孩子喜欢,那肯定要支持。如果孩子不喜欢,即使再好、再热门的乐器都不合适。学习东西是建立在兴趣的基础上,兴趣是最好的老师。
一、在帮助孩子选择兴趣班的时候,一定不要人云亦云。一定要看自己孩子兴趣。孩子选对了兴趣班会达到事半功倍的效果,如果选错了,不仅孩子学不好,家长也是气呼呼的。所以作为家长要做到:只选对的。不要看到别人选择什么,也要求自己的孩子去选择什么。每个孩子的性格不一样,想要学习的东西也不一样。一个兴趣班多带孩子去体验一下,让孩子说出为什么要去学,家长可以从孩子说出的理由中去获取有效的信息。这样才能准确抓住孩子的需求点。
孩子学习东西的最基本的前提是兴趣。现在孩子的学历压力大,如果真的喜欢口琴,可以让孩子学习。也许他能从中找到学习的动力。作为家长,不要只盯着孩子的学习,如果孩子喜欢一样东西,说不定他会在这方面有一定的建树。
㈡ 布鲁斯和口琴有什么区别
Blues 音乐也被称为“蓝调”或“怨曲”。最早是一种黑人音乐,但是Blues 诞生的确切年代却几乎无从考查。
从17世纪开始大量的非洲黑人被贩卖到美洲成为奴隶,这些奴隶在农场或棉花种植园,一边被强制进行大量劳动,一边用非洲的语言进行哼唱,形成了美国黑人音乐最早的形式——做工歌和田间号子,这两种音乐形式都强烈的受到黑人在非洲所熟悉的音乐的影响。美国南方黑人与白人早期在音乐方面接触的重要媒介之一——宗教音乐,对黑人在音乐上的影响形成了黑人圣歌。这三种音乐的出现和发展为Blues 的诞生提供了前提。
到了19世纪下半叶,黑人音乐风格得到了快速的发展,并同样受到非洲音乐以及美国白人从欧洲带来的传统音乐的影响,形成了一种独特的黑人民歌风格,从这种风格中便产生出了Blues 音乐。同时,吉他的流行是在音乐方面对Blues 的发展产生深刻影响的因素之一,在那之前,黑人手中最流行的乐器是提琴和班卓琴,然而吉他却是伴奏Blues 最适宜的乐器,这是因为吉他几乎具有人声的特性,演奏者可以利用琴弦滑音使音符走调,让吉他发出酷肖人声哭泣的音响。
Blues 一直是一种即兴音乐——就是说,演奏者一边演奏一边现编旋律。早期的Blues歌手还在演奏的同时自撰歌词,自弹吉他。因此Blues 抒情曲常常采用反复单一旋律的形式,曲终时再加入一行新旋律。Blues 一些特点反映出非洲音乐的影响,每一次声乐旋律后都接有一个短小的吉他器乐过门,这显然是普遍存在非洲音乐中的应答轮唱形式。与欧洲风格相比,Blues 歌手宽阔的音域更接近非洲风格;大力强调反复,以此加强动力和兴奋高潮,更是非洲的演奏方式。虽然如此,Blues 却并非是一种非洲音乐,而是受到非洲、欧洲和美国三方面强烈影响形成的一种非常独立的音乐风格。
Blues 歌曲使用按一定次序或模进连接起来的三种和弦(即I 、IV、V ),一般来说,一小节(即4 拍子)配一个和弦。通常一个乐段为十二小节,旋律共三行,每一行占四小节;但歌手常常只唱每一行旋律的前两小节,后两小节用吉他伴奏。通常的结构进行为:I-I-I-I、VI-VI-I-I 、V-IV-I-V. 吉他在Blues 音乐中的地位非常重要,起着编织结构并充实旋律的作用,但往往好的吉他手并不炫技,只是恰如其分的用吉他唱出心中的旋律,或笑或哭。
Blues 的产生是为了抒发演唱者的个人情感,它为音乐家提供了表白自身的机会;他们的爱、他们的恨、他们对工作的态度等等。着名Blues 歌手布朗·麦克斯就曾说过:“我从不运用想象力写曲子,Blues 不是梦,是现实。”Blues 本身就是一种精神状态,是平民的音乐,是来自生活的音乐。而它的内容则包括许多,而且是最真实的反映;对不公正的反抗、对美好对爱情的向往、挫折后的失意、情感上的宣泄;同时幽默、自嘲,有时甚至是流着眼泪的笑。
现代蓝调 (Modern Blues)
现代蓝调是一个广泛的概念,包含所有现代的蓝调艺术家们,他们虽然未能见到传奇的老派蓝调艺术大师,但遵循了他们的步履。现代蓝调既用原声吉他,又用电吉他,结合从摇滚到流行到民谣的多种元素。有些蓝调纯粹主义者或闭门造车的音评人会说现代蓝调只是些简单的模仿者;但他们实际上在尊重过去艺人的基础上融会了创意、天赋和更现代化的感官。Stevie Ray Vaugan 在生前一直被认为是独特的蓝调复兴主义者(1990 年他直升飞机遇难而亡),其后又有 Robert Cray 和 Keb‘ Mo ’.
跳跃蓝调 (Jump Blues)
在摇摆年代,大型乐队爵士、蓝调、福音音乐和“布吉沃吉(Boogie-Woogie )钢琴”全部结合起来,成为“跳跃蓝调”。Cab Calloway 唱新鲜有趣的歌曲时,更强调了旋律。Slim Gaillard 则“说”唱出另人捧腹的超现实主义歌曲(通常是关于食品),而他的乐队应和着喊叫着。Louis Jordan 也掌握了这种高能量的跳跃蓝调,同时 Louis Prima 又结合了 Louis Armstrong 的人声变化和小号技巧。跳跃蓝调的西海岸版很大程度地受比较轻松的 Nat Cole 的爵士三人组影响,用老练的音乐和歌词代替了强劲的能量。受正规古典音乐培训过的歌手、钢琴家 Charles Brown 就是西海岸的最佳代表。跳跃蓝调影响了节奏蓝调(R&B )和摇滚使成为美国派对的主流音乐,后来又成为 90 年代摇摆复兴的主要元素。
口琴蓝调 (Harmonica Blues)
由 Sonny Boy Williamson II, Lazy Lester 和 Jimmy Reed 倡导——然后由 LittleWalter 和 Junior Wells 带入 20 世纪后期——口琴蓝调以蓝调口琴为核心。Little Walter在芝加哥发展了该风格的电子版,而 Slim Harpo 在路易斯安那演奏连颈口琴。在以后的几年中,Paul Butterfield 和 Bob Dylan 把口琴融入到民谣、摇滚和蓝调复古。
电子蓝调 (Electric Blues)
只要插了电,就是电子的了。虽然电子蓝调以电吉他的使用为标志,它也同样以电贝司为标志——拾音器(用来放大原声乐器的一种装置)被装到倍大提琴和原声吉他中。从战后的悲曲大师 Little Walter 到电吉他人 Smokey Wilson 和 Eddie Kirkland 都是电子蓝调传统的代言人。
三角洲蓝调 (Delta Blues)
三角洲蓝调大多用一原声吉他演奏,是蓝调的一种原形。其代表人物包括富有传奇色彩的Robert Johnson, 芝加哥蓝调的缔造者 Muddy Waters ,口琴师 Sonny Boy WilliansonII 和蓝调之王 John Lee Hooker. 得尔他蓝调用充满热情的歌词和人声,通常独奏,也有一些小的组合,如 Willianson 的各种组合,也曾有过灌录。
经典女性蓝调 (Classic Female Blues)
女性在 1920 年开始接触蓝调。有歌手如 Ma Rainey 和 Bessie Smith ,她们创作了许多尖锐而又自信的作品。以后的音乐家如 Billie Holiday 则降低了尖锐性,但同样真实地反映了她们的生活与关系。
乡村蓝调 (Country Blues)
是一种起源于美国南方和中西部的大部分由原声吉它演奏的蓝调。乡村蓝调利用了从早期的滑音吉它到指拨演奏的独奏、二重奏和弦乐合奏。先锋者 Skip James , Brownie McGhee,Lead Belly 和 Lightnin ‘ Hopkins 创导了这种现已不存在的风格。以后的电子吉它使之平稳地转变成电子和现代的乡村蓝调。
综艺蓝调 (Vandeville)
在综艺表演的最初年代,众多剧院因偏好白人戏而忽略了黑人演出(颇具讽刺意义的是,他们实际上却常上演一些模仿黑人老套形象的滑稽戏)。因为主流的排斥,黑人艺术家们组成了自己的圈子,在美国为数不多的场所上演专给黑人观众看的剧目。这些综艺表演通常包括滑稽戏、魔术、舞蹈等,但最引人注目的当数蓝调歌唱表演——出现了一批如 Ma Rainey和 Bessie Smith 的歌手。综艺表演要求表演者超越唱歌地取悦观众,于是加入了戏剧和舞蹈的成分,使黑人综艺表演更深地吸引了观众。综艺表演中的佼佼者 Butterbeans and Susie因他们的特别的喜剧表演和精湛的蓝调二重唱久负盛名。综艺蓝调在 20 世纪 20 年代处于颠峰状态。
城市蓝调 (Urban Blues)
城市蓝调的歌词充分反映了都市生活。“城市蓝调”一词最初是为了与乡村蓝调区别,到四十年代逐渐形成自己的风格。城市蓝调包含了 Louis Jordan 的跳跃蓝调到爵士的最新花样,包括了 Percy Mayfield 和 Ray Charles 的带有城市化的感觉的低吟。
德克萨斯蓝调 (Texas Blues)
德克萨斯蓝调发展于 20 世纪 20 年代,很大程度地从乡村音乐过度,只是滤去了鼻音。它节奏松散,也称“德克萨斯拖拍”,在拍子后面拖摆一点。歌词方面,摆脱了“强作愁”的主题。德克萨斯蓝调常用传统的旋律,一把吉他而不是吉他合奏。然而,德克萨斯蓝调在二战后趋向电子化,主要受 Clarence “Gotamonth ” Brown 的影响,他们在管乐部分用电吉他独奏表演。其后,T-Bone Walker 和 Stevie Ray Vanghan 继续保持了拖拍的节奏和轻松的德州传统。
沼泽蓝调 (Swamp Blues)
因路易丝安那州的沼泽而得名。沼泽蓝调慢悠悠地,用口琴、吉他演奏,出现过伟大的Slim Harpo. 经掺入新奥尔良的节奏与蓝调的韵律、加上回声和延迟的电吉他效果,沼泽蓝调可悠扬如 Lonesome Sundown 和 Lightnin ‘ Slim ,活泼如 Lazy Lester 的口琴。
灵魂蓝调 (Soul Blues)
一种传统蓝调和 60 年代灵魂音乐的快速旋律的熔合物,灵魂蓝调是涵盖两种传统的艺人。以标准的蓝调乐队为基础——钢琴、吉它、贝斯、口琴和打击乐——有时加入节奏蓝调曲调的管乐,灵魂蓝调的音乐家们延伸了传统的界线,又保持了灵魂乐的根基。Etta James,Bobby “Blues ” Bland 和 Jonnie Taylor 都曾是灵魂蓝调的佼佼者。
钢琴蓝调 (Piano Blues)
各种时期的爵士型、蓝调型音乐、即兴的演奏,只要是用钢琴演奏的蓝调,那就是钢琴蓝调。钢琴蓝调的范畴包括从 Count Basie 和 Rossevelt Sykes 到 Ray Charles, Dr.John 甚至是福音音乐的祖师 Thomas A. Dorsey.
纽约蓝调 (NY Blues)
成熟的纽约蓝调吸收了跳跃蓝调、摇摆、Bebop 和早期的节奏蓝调中的精髓。它在 40年代摇摆时期绽开,当时 Lionel Hampton 的大型乐队用上了蓝调歌手和强烈的节奏。 正当呐喊的 Big Joe Turner 影响了摇滚乐,Erskine Hawkins 和 Eddie “Cleanhead ”Vinson把大众的蓝调和受高度尊敬的摇摆爵士联系到一起。
新奥尔良蓝调(New Orlean Blues)
顾名思义即知,蓝调决不是笑嘻嘻地找一番乐子(英语“蓝调”blues 有忧伤的含义)。但于此——并非绝无仅有——新奥尔良蓝调稍稍有别。它带有加勒比韵律(尤其是伦巴)和一些美国南方音乐色彩,只在派对聚会上才有用武之地。此类别可轻松休闲,也可捶胸跺脚地豪放,有Fats Domino 和 Professor Longhair 等出色艺人,用了号和即兴发挥的钢琴伴奏。
孟菲斯蓝调 (Memphis Blues)
当 W.C. Handy 写“Memphis Blues (孟菲斯蓝调)”时,他根本没有想到这个词的深远影响。孟菲斯蓝调的两大派系中的前一种是在 20 世纪 20 年代的 Beale Street 初生,从众多“陶瓶乐队(jug band)”和综艺表演衍生而出,Memphis Jug Band 的弦乐风格和Memphis Minnie 和 Frank Stokes 的粗旷而又时常滑稽的风格而备受欢迎。这种孟菲斯蓝调的早期形式发明了一种演奏方法:主音吉他在一曲中有一“段”特殊演奏——这种方法至今已成为标准方法了。后一种孟菲斯蓝调是在 50 年代前期开始的一种电子风格,是更响亮而又激进的蓝调。乐手们采用了扩大的、失真的吉他和较重的鼓声,对今天的大多数蓝调艺人有更直接的影响。
爵士蓝调 (Jazz Blues)
爵士蓝调有着坚实的蓝调根基,但又吸收了富变化而又稍快的爵士音乐。这类音乐家们通常把爵士乐的即兴演奏特点掺进了经典的蓝调音乐三和弦结构。爵士蓝调包括从钢琴师 MoseAllison 以爵士为主的作品,到吉它手 Lonnie Johnson 的扎实的蓝调,还有 Ray Charles的激情荡漾而又博采百风的钢琴蓝调。
民谣蓝调 (Folk Blues)
民谣蓝调可追溯至 19 与 20 世纪交界的小酒吧音乐和晚间小庆典的原声风格。它产生于南方从德克萨斯到三角洲的影响,被许多人认为是美国最原创的音乐。尽管早期美国蓝调也同样的深入大众,但真正把人们带入小酒吧间跳舞的是民谣蓝调。是 Lead Belly 和其后的 Sony Terry 和 Brownie McGhee 将民谣蓝调的风格延传下来,而 90 年代的吉它手 BenHarper 成功地再现了这一风格而又没被认作为复古分子。
早期美国蓝调 (Early American Blues)
这一范畴包括蓝调的最早录音。从 W.C. Handy 到 Robert Johnson.这种唱片质量通常并不那么理想,但充满着深切感情,绕梁三日。
原声蓝调 (Acoustic Blues)
不插电即是原声。原声不一定专指原声吉他。此类蓝调指所有非电子乐器演奏的蓝调——从吉他、班究(五弦琴)到口琴、发声铁罐。各地有各地的曲风——芝加哥、三角洲!猠lta)、新奥尔良、德克萨斯、等等;也有各种音乐风格——滑音型、爵士型、指拨型、等等。二十世纪前叶的大师 Big Bill Broonzy , Lead Belly 和 Blind Lemon Jefferson 被认为是原声的,还有更现代型的 Keb‘ Mo ’, Taj Mahal 和 John Lee Hooker.
------ 心芸
回复[2]: 不过并不是很多人能接受blues 音乐的`~ keke~~
布鲁斯发展简史
布鲁斯是一种由在美国的非洲后裔创造的音乐流派,它与爵士乐同样成为产生于现代的少数几种新艺术形式之一。它同时也应该被看做是一种土生土长的民间音乐,成形于1900年左右。由于布鲁斯音乐没有固定的规律,因此即使是那些未经严格训练的乐手、歌手也能很熟练的运用。这些人的表演常常能与听众间形成直接而微妙的沟通。那些获得解放的奴隶们边干活边哼唱,曲调大都是由他们的祖辈一代代流传下来的,歌词中也包含了对世事的嘲讽和朴实的幻想,这些歌词表达了他们对生活的向往、对爱和摆脱束缚的渴求。
标准的布鲁斯音乐一般是12小节的结构,分为3 行,每行4 小节,歌词是两句相应的,第一句重复,每一句长约2-5 小节,余下的4 小节内容一般由表演者即兴发挥,有时演奏者会插入一段对白,但通常都是由伴奏的吉他或钢琴加入一些音乐语言。布鲁斯的这种格式在艺术家们的不断探索下产生了许多变体,如13小节的布鲁斯。 由于布鲁斯音乐与欧洲的许多传统音乐的习惯不同,因此为那些受过良好教育的黑人所不齿。布鲁斯不是以大调或小调演奏,而是用“布鲁斯风格”进行表现,那些“不成音调”的布鲁斯音符在钢琴上是无法弹出的,它们被认为或多或少是从非洲音乐借鉴来的。
布鲁斯音乐第一次出版发行是在1972年《Dallas Blues》和汉迪的《Memphis Blues 》,而BillBroonzy 则认为在1890年他便创作了一些布鲁斯歌曲。第一张布鲁斯唱片是在1920年录制的 ,作者是Manmie Smith,在她那张不错的唱片中Perry Bradford演唱的《Crazy Blues》取得了出人意料的成功,于是一个崭新的唱片市场也从此被人们发现了。但是当时比较出名的大都是女布鲁斯艺人,如Manmie Smith、Clara Smith 、Trixie Smith 和Bessie Smith等。 布鲁斯音乐第一次出版发行是在1972年《Dallas Blues》和汉迪的《Memphis Blues 》,而BillBroonzy 则认为在1890年他便创作了一些布鲁斯歌曲。第一张布鲁斯唱片是在1920年录制的 ,作者是Manmie Smith,在她那张不错的唱片中Perry Bradford演唱的《Crazy Blues》取得了出人意料的成功,于是一个崭新的唱片市场也从此被人们发现了。但是当时比较出名的大都是女布鲁斯艺人,如Manmie Smith、Clara Smith 、Trixie Smith 和Bessie Smith等。
当时男性布鲁斯歌手由于出生在奴隶制下的家庭中,成年后又受到体制性种族歧视的影响,常常只能自弹自唱,由那些唱片公司派出的发掘人才的工作人员或研究人员在室外为他们录制。由于他们的生活非常艰苦,因此常常是英年早逝。当时比较着名的歌手很多,如:Charley Patton 、JOHNSON ROBERT、 SonHouse 、 Bukka White、 Tomm Johnson 和 Blind Lemon Jefferson 等人。之所以能够对战后10年中的流行音乐产生了深远影响,都是因为他们的歌曲被录成唱片保存了下来。Blind Boy Fuller、 Sonny Terry 、Brownie Mechee和Garry Davis 所代表的是美国东南部的爵士乐的传统。钢琴伴奏的布鲁斯音乐在40年代风行一时,被称为Boogie Woogie . 一些其他乐派的布鲁斯明星造诣也很深,象Snooks Eaglin 、 Mance Lipscomb 、 John Hurt等人都深受拉格泰姆散拍乐和其他风格的影响。
节奏与布鲁斯开始于40年代,同样受强节奏爵士乐和布鲁斯的影响,而后的摇滚乐则承袭了这种黑人流行/ 舞会音乐的衣钵。WATERS MUDDY最早出现在1941年的密西西比州,1943年流行于芝加哥城,同时乐手们为加强在城里嘈杂的小酒店里演出的效果而普遍使用麦克风、电吉他等手段,产生了城市布鲁斯音乐。此时着名的歌手有:DIXON WILLIE、 Little Waler、 Walter Horton 、 COTTON JAMES 、Otis Rush 、 HOWLIN WOLF、 Otis Spann 、 J.B.Hitto、 Magic Sam 、Johnny Shines 等人。他们在芝加哥同台演出,盛况空前,他们的风格深受20、30年代乡村布鲁斯音乐的影响。
60年代新一代摇滚乐队歌手们从他们战后的作品中吸取了大量的营养;这些乐队、歌手们频繁访问欧洲,再加上大量美国音乐唱片涌入西欧,为伦敦“ROLLING STONES”乐队的兴起奠定了基础,同时,城市布鲁斯对后来20年的音乐风格都有深远的影响。从50年代末起,以BUTTERFIELD PAUL、JOHN KOERNER、 John Hammond 、 Dave Van Ronk等人为代表的美国白人音乐家们一直再致力于表现真正的布鲁斯风格。
在1965年,纽波特民歌音乐节上歌手们对DYLAN BOB 大喝倒彩但对与其同台演出的巴特菲尔德电生乐队,却欣然接受,因为他们演奏的是布鲁斯音乐。乐队在Elektra 唱片公司出版的唱片十分畅销,从此布鲁斯乐手们终于获得了商业上的成功。例如60年代的Junior Wells、 Buddy Guy 、Jimmy Dawkins 等乐队的唱片都大受欢迎,使芝加哥的盛况得以持续不衰。B.B.金40年代末出现在孟菲斯广播电台,多年从事黑人乐团巡回演出,是健在的布鲁斯音乐家中的最负盛名的。
虽然后来摇滚乐的流行结束了布鲁斯音乐的辉煌,80年代后的罗伯特、克雷的成功仍然使人们回忆起昔日的盛况。布鲁斯音乐的传人们分为两派,一派钟爱其传统黑人音乐的成分,另一派喜爱像Roy Buchanan、 Johnny Winter 、VAUGHAN STEVIE RAY等白人吉他手的音乐,但80年代中期以来这两股潮流逐渐融合。
㈢ 什么叫布鲁斯口琴它与普通口琴有什么区别
布鲁斯口琴教程
作者:肖力
10孔蓝调口琴——口袋里的吉他:我之所以叫蓝调口琴为口袋里的吉他,是因为他能演奏出像吉他推拉弦所产生的效果——哭泣的声音啊!这是所有其它吹奏乐器所不能做到的,怎么样?来玩玩吧,说不定你还能靠他来吸引几个姑娘呢!
第一章 口琴寻根
一末残阳坠落在蒙古大草原上,仿佛象征着蒙古帝国的沉落。曾几何时,在这块土地上诞生的被誉为古今中外影响世界第一人的成吉思汗,率领他的蒙古兵们,东征西杀,一直打到多瑙河,在欧亚大陆上称雄,不可一世。这场战争可以说是对东方文明进行了残酷的破坏,但确一脚踢开西方文明的大门。西方人开始领教到东方文明的威力,并且开始向东方人学习,东方的文明成果也被传到了西方(这里顺便提一下,一百多年以前,西方人用从东方人的文明获得的启发而发展的武器,用同样的方式——战争,用一脚踢开了中国的大门,从此一个古老沉睡的民族开始走向新生,或许文明的发展好像都是有战争开始的?)。在这其中就包括中国的乐器笙、琵琶、及蒙古的口弦琴等等。而西方人受到这些东西的启发,并有其特有的函数型思维,将这些乐器改造成口琴、管风琴、手风琴、吉他、JAWHARP(注:JAWHARP如按照他的演奏功能应叫做口弦琴,她应该是从蒙古的口弦琴发展来的,是口里叼着簧片,用手拨动簧片,靠口腔共鸣,而发出声音,声音有些像坐在破沙发上弹簧发出的“丢丢”的声响,常被一些乡村乐手用来当作低音和节奏型的乐器来演奏,美国的10孔布鲁斯口琴家MADCAT-——疯猫,是她的爱用者;另外黑龙江的达斡尔族人,现在仍然用口弦琴演奏当地的一些民歌,并且前不久在黑龙江省阿城市附近出土了一金代时期用的口弦琴,看来口弦琴应该是北方一些民族惯用的一种乐器)。
19世纪初,一位生于波西米亚的乐器工匠,将笙上的簧片放到盒子之中,造出了第一把口琴,为全吹音。之后一位叫RIGHTER的乐器匠,发现全吹的非常不适于演奏,于是就加入了吸气簧片,这样就在低音部构造出吹气为属七和弦的口琴,这样的音阶排列非常适合演奏当时的民谣乐曲,这个的音阶排列系统就叫做RIGHTER系统,这是一个很重要的音阶系统,她在10孔口琴上被沿用至今。
一种乐器能够得到推广,伟大的工业家是不可缺少的,德国人MATTH.HOHNER就是这样一位,他是第一位将口琴商业化的人,HOHNER公司从最初的年产几百支口琴到现在的年产一千万支,为口琴的普及做出了重大贡献。大约HOHNER公司成立60年后,HOHNER口琴开始在美国出售,从此口琴开始了新的生命力,美国人的综合性文化为她注入了新鲜的血液。到了本世纪20年代,已有不知名的黑人BLUES乐师,用10孔口琴录制唱片,在这里面可以听到一些典型的BLUES口琴技巧,如弯簧,火车等。
布鲁斯的繁荣年代是从20世纪30年代开始的,由于美国黑人生活所迫,大批量的黑人涌进城市,芝加哥是其中之一,这些黑人带来自己的音乐,经过在一起的交流,技巧及灵感都大大的被提高。在芝加哥布鲁斯中,一度使口琴变为主要的演奏乐器要归于那些为了10孔口琴而献出毕生精力的黑人大师们,如一一列举,可以有10多位,不能不提的是JOHNS LEE WILLIANMS和LITTLE WALKER。
JOHNS LEE WILLIANMS被誉为现代布鲁斯口琴之父,他的典型的演奏风格是吹一段旋律,然后再唱一段,以后他称为职业布鲁斯巨之一,他的结局是被人残杀在街道上,兇手抢走了他身上三支口琴、一支手表和一个钱包。LITTLE WALKER七岁在街道上吹口琴行乞,17岁时乡村布鲁斯大师MUDDY WATERS发现了这位天才口琴家,随着与MUDDY WATERS的演出,LITTLE WALKER逐渐成为“芝加哥最红口琴”。他发明出一套演奏口琴的方法(如手捧麦克),时而低鸣,时而疾风骤雨,虽然是借助麦克风的力量,但是这么小的乐器,确有如此的表达力,实在不能不让人赞叹。可惜的是LITTLE WALKER同样是一位毁灭自己一生的天才音乐家,他的后半生酗酒无度,完全丧失了“芝加哥最红口琴”的称号。
战后布鲁斯的黄金时代逐渐逝去,一度是芝加哥布鲁斯乐器主要乐器——口琴,也被萨克斯管所取代,但是黑人在10孔口琴上的全新演奏方法却被白人音乐家借鉴,开始被大量使用在乡村音乐及西部音乐和一些民谣音乐当中。由于白人不像黑人那样生活坎坷和苦闷,音乐风格也就缺少黑人口琴音乐的呻吟和压抑,多的是轻快的节奏和对往事的回忆及未来生活的向往。70年代美国着名乡村口琴大师查理麦考依横空出世,他的口琴音乐节奏欢快,旋律优美,速度极快,并且影响了当时无数10孔口琴演奏者。在同一时期,就读于美国西北大学的列维哈握利,在偶然练琴的时候,发现音不但可以通过弯簧技术使音降低,同样也可使音升高,经过他三年的练习,他终于可以在一把G调10孔口琴自由的演奏3个8度内的所有半音,并且用它来进行自由转调,这种音升技术被哈握利先生用“超吹或超吸”来命名。到了90年代,“布鲁斯旅行者”乐队的主唱兼口琴手JOHN POPPER以惊人的速度在10孔口琴上驰骋,演奏出狂野的摇滚旋律,成为90年代摇滚口琴的典范。
从10孔口琴诞生至今已有150年的历史,这种最初通常被人用来当作调音工具,而不被看成乐器的“乐器”,由于无数音乐家及乐器师奋勇献身的为他付出了毕生的精力来发展他的声音,使得他终于能够拥有与其他乐器相比一点也不逊色的表现力。回顾历史不能不让人感慨万千!这支源自中国,跨越蒙古高原,在欧洲诞生,又飞跃太平洋,在美国被发扬光大,最后又绕过太平洋回到了发祥地,以焕然一新的容貌面对着我们,我们将以什么样的方式去欢迎他呢?这就留给朋友们去考虑了,不过可千不要让他寒心呀!
第二章 蓝调口琴的品牌及种类
世界上有三大口琴生产国。—中国、德国、日本,世界上中高档口琴多半产自德国、日本,而档次较低的多由中国生产。以上所谓的“档次”是从产品的平均质量来说的,如从各别角度衡量的话,中国造的口琴同样能挑选出高质量的口琴,中国造的“HUANG”牌(中国的口琴工厂为美籍着名华裔半音阶口琴大师——黄青白先生定做的)就是个证明,它在美国的售价只有德国琴和日本琴的1/3,但是在相当多人的眼里,它的品质不次于它们,甚至个别品种还要比它们的好,尤其是十年前生产的库存“HUANG”牌,质量极棒,我就是它的爱用者,并且我认为他是世界上最好的口琴。
德国的“HOHNER”被世界众多的口琴家及爱好者公认为是世界上第一口琴品牌,其布鲁斯口琴的生产量大约每年400万支左右。日本的TOMBO公司以美国着名的布鲁斯口琴家LEE OSKAR命名的口琴,及新西兰口琴大师BRENDEN POWER为日本的SUZUKI公司设计的PRO MASTER系列蓝调口琴,同样也吸引着众多的演奏者。还有一个美国人的排子“HERING”,它是由美国着名的口琴制造家JOE FILISCO制造的,JOE FILISCO是一位天才的口琴制造家,他为很多美国着名的口琴家制造专门用琴,像MADCAT及MIKE STEVENS都是他的客户,同时他也将一些德国琴及日本琴进行改良,使他们更俱表现力,并且制造和出售以“HERING”来命名的口琴,这个牌子在美国口琴圈里享有极高的声誉,不过遗憾的是,它的产量太小,我自己也没有吹过“HERING”,不过众多演奏家对他有极高的评价,相信他一定是好口琴,以后有机会一定搞一把!
由于很多演奏家参与到口琴的制造、设计和营销当中来,这对口琴质量的提高和口琴的推广是很有益处的。
这里再谈一谈口琴的构造和材质。口琴的构造分为盖板,音孔,簧板,簧片及螺丝,前4个部件的制造材料及盖板的形状都会对口琴的音色及演奏者的口感和吹吸所花费的力量都会有重要的影响。
1、盖板:多数是铜板镀铬,也有高档琴镀金或银的,还有用ABS做盖板的;还有就是在盖板上被凿了一些孔,像TOMBO口琴的每块盖板上都有4个方孔,这些方孔对口琴的音量及音色都有非常大的影响。
2、音孔:按照材料来分,有木质的,塑料,金属(铜或铝等),也有用ABS镀金的;按照形状,有方的和圆孔。
3、簧板:一般在铜里加入一些金属的铜合金制成。
4、簧片:一般在铜里加入银等金属的合金制成。也有高档琴用银铂来做的;另外簧片的薄厚,长短及重量都对音量和力度有很大的影响。
由于有了不同的材质来制造口琴,这就有了口琴售价从每支20美金到70美金(价格为美国售价)不等的情况。 以上是国外市场上口琴的一些情况,现在来看看国内的。HOHNER,TOMBO,SUZUKI这三大口琴制造商在中国都有分厂,不过“HOHNER”的琴在国内好像还没有出售。TOMBO琴及“SUZUKI”公司的“金蝶”牌,在市场上可以买到;台湾的“双燕”乐器公司也生产“LINKO”牌子的10孔口琴;中国国内的口琴工厂都生产布鲁斯口琴,不过全部出口,偶尔也会见到上海生产的“VICTORY”牌。从价位上看,TOMBO的最贵,剩下的大约是它的一半。
布鲁斯口琴的种类繁多,除标准的10孔大调布鲁斯口琴外也有10孔小调、自然小调、爵士、弗拉门格、高8度、低8度、12孔、14孔等,总之这些比较特殊规格的都是为了演奏一些特殊的音乐所准备的。
对于初学者买一把C大调布鲁斯口琴就够了,不过对于每支零售价10元以下的口琴,在选择上要慎重,有可能它有一个不好的构造,对你将来的学习会添很多麻烦!
第三章 调整口琴簧片的间隙
之所以一开始就让大家学会这一手,是由于国内市场上的口琴多数都有间隙不适当这个毛病。口琴是靠簧片震动发声的,如簧片离簧板间隙过大,遇到微弱的气息不容易发声,如过小遇到大的气息,则簧片容易被憋住,而导致不能发声。那么究竟多大的间隙为合适呢?一些老外们有一些特定的仪器来测量簧片所受的压力在多大的间隙为最好。不过这种方法对于我和一些朋友们有些太遥远了,这种方法暂时放在一边。让我们从一些前辈们所积累的经验入手来学习这项“功夫”:
从以往的经验得知,簧片在距离簧板为两个簧片厚度时为最佳:找一把螺丝刀,将口琴两边的螺丝拆下来,这样口琴的盖板就被拆下来,簧板也就显现出来,靠上盖板(写有“1-10”个数字的盖板,反之为下盖板)的簧板上固定是吹气簧片,靠下盖板的簧板固定的是吸气簧片。通过观察,我们会发现吹气簧片是在音孔的里面,而吸气簧片是在音孔的外侧;找一根牙签之类的东西,用它来捅簧片的根部(与簧片固定的一端),用外力来迫使簧片距离发生改变;到底用多大力量才能将簧片与簧板的距离改变呢?这对于每个人说是不一样的,我们每一个人的力量是不一样的,并且不同牌子的口琴的簧片的力度也不一样,所以必须靠我们自己去感受和观察,我个人认为簧片与簧板成大约30度角的时候,应该被改变。
在调吹气簧片时,我们需要将吹气簧片向音孔方向“压”来扩大它与簧板的距离,如它与簧板的距离被压的过大,那么我们将牙签伸进音孔,压住簧片根部向吹气簧片这个方向来推簧片,来缩小它们之间的距离。至于吸气簧片怎么调,大家可以参照调吹气簧片的方法,自己想一想。
㈣ 口弦揉碎是什么意思
咨询记录 · 回答于2021-08-05
㈤ 性生活时帮女性吹口琴,需要洗口吗
不用嘴做就没什么事了,接吻没什么的。。再说了呼吸得空气也不好,是不是每次做爱就得洗鼻子啊。。
㈥ 送口琴代表什么意义
口琴是一种乐器,也是一种艺术。
送对方口琴倒是不像玫瑰、康乃馨之类的有特殊寓意,但是选择送对方口琴,可能代表了自己认为对方是一个有艺术修养、热爱音乐,热爱生活的人。
口琴代表自由而无拘无束的音乐态度,随身携带小巧灵活,口琴意味着无拘无束的随行相伴。比较适合那种爱自由的人。
㈦ 口琴这个乐器,适合男孩子学习吗
口琴是非常适合男孩子学习的,尤其是喜欢尤克里里的。大家都知道口琴的外形小巧,而且男孩子学习的时候方便携带,大家如果说喜欢西洋乐器的话,也要去网上看一些教程。男孩子的音乐细胞如果比较有天赋的话,家长一定要花费一些钱财帮助孩子完成梦想,只有这样才能够解决问题,才会让孩子变得自信自立。
孩子从小到大所学习的东西都是父母给的,所以不管怎么样也要去提供给孩子。男孩子如果不喜欢学口琴,还可以去学习架子鼓,可以培养孩子那种大大方方的气质。男生和女生都比较适合演奏,如果产品比较齐全的话,手指的要求也是很多的。在电视上就能够看到一些人,严重的比较好,也能够得到欢呼声。孩子的生活越丰富,孩子见到的东西就越多,所以说家长也要提供给孩子不要在乎费用。
㈧ 有谁知道口琴属于哪种器乐
口琴属于簧片乐器族内的吹孔簧鸣乐器
也有称作自由簧吹奏乐器的。
口琴的起源众说纷匀,据传中国笙于18世纪传入欧洲,为口琴设计者提供了自由簧吹奏乐器的理论基础。确知的是,1821年,柏林的(Friedrich Buschmann)制作了现今口琴的原型。
口琴(Harmonica)是一种用嘴吹或吸气,使金属簧片振动发声的多簧片乐器;由于发声源是长度介于1.5~3.5cm的簧片而非空气柱(如长笛),独奏用口琴体积多在20cm×6cm×4cm(长;宽;高)内,其音域依种类、调性不同而略有差异,大致可归纳成由中央C下一个八度至中央C上三个八度,含盖约三~四个八度。口琴虽然品种众多但独奏口琴中被美国音乐学会承认为正式乐器的只有半音阶口琴(Chromatic Harmonica/Chromonica)一种。
㈨ 吹口琴有哪些好处
常吹口琴,不但能给生活带来欢乐,而且能增加肺活量,促进肺的呼吸功能。患有慢性肝炎的人,经常吹口琴,可以借肌肉收缩力量,按摩肝部,对消除肝部周围的炎症大有好处。当然,长时间连续吹奏,对身体无益。吹口琴之前和吹完口琴之后,对口琴要进行冲洗和消毒。口琴最好自己独自使用,以免传染各种疾病。
㈩ 口弦揉碎是什么意思
口弦揉碎是把口弦琴揉碎的意思。揉碎在这里比喻精通,用各种方式反复的详细讲解。
口弦又称口弦琴、响篾、吹篾或弹篾。历史悠久、形制多样,在我国的大部分地区都很流行,可以独奏、齐奏、合奏或为歌舞伴奏,在人们的生产劳动和日常生活中占有重要地位。
在我国古代文献中,口弦又被称作口琴。在明代《南诏野史》中就有男吹芦笙,女弹口琴的记载。清代《滇南虞衡志》中很详细地记载了口琴的形成和制作。唐、宋时期的铁叶簧之类的拔簧乐器就是口弦的前身。
发展历史
在我国原始社会母系氏族时期,就有了口弦。当时名“簧”,簧在古代与竽、笙、篪等乐器相提并论,可见其重要。据汉魏以来的文献记载,表明簧是—种用竹或铁制成的横在口中演奏、和口弦是同一类的乐器。
甚至在当时还有类似今天多片弦那样的多片簧存在。从先秦至晋的古籍记载可知,簧是贵族使用的一种“高雅”的乐器,尤为文人雅士所喜爱。据《汉宫阙疏》所载,在汉代皇宫中还建有一座“鼓簧宫”,可见簧在当时统治阶层和上流社会已颇盛行。
早在晋代,着名道家葛洪所着的《神仙传·王遥》中记述过一个弹奏五片口弦的故事:一次,王遥带着自己的弟子登上一座小山,进入山中的一个石室,石室中有二人。
于是王遥让自己的弟子取出所带匣中的三枚“五舌竹簧”,发给石室中二人,自己取了一枚,三人并坐,一起弹奏起了口弦曲。故事带有道教的神秘色彩,它透露出这样一个信息:演奏五舌竹簧在当时已很少有人能演奏,是一种秘技。
我国少数民族地区,自古就流行着簧这种乐器,据史籍记载,至少在公元四世纪末,四川、云南、贵州一带的少数民族地区,簧已经非常流行。北宋陈蜴《乐书》中载有竹簧和民间流行的铁叶簧,这是目前见于文献的最早图像。
元代以后,簧在中原内地逐渐失传。簧的名称也渐渐被人们遗忘了。明代以来,口弦以口琴之名见于史册。清干隆动撰的《清朝通典》在谈到“口琴”时说:“以铁为之,一柄两股,中设一簧,末出股外。横衔于口,鼓簧转舌,嘘吸成音。”《大清会典图》也有详细记述,并载有其图。
我国各少数民族,对口弦都有自己的称呼,如彝族叫“洪洪”或“弄果”,僳僳族叫“玛哥”,白族叫“毕协”,傣族叫“拜”,景颇族叫“掌共”,佤族叫“合朗”,拉祜族叫“阿沓”,羌族叫“阿珠”,锡伯族叫“玛肯”,独龙族叫“芒锅”,高山族称“嘴琴”或“嘎洛波”,黎族则称之为“口弓”。
以上内容参考网络-口弦